|
|
|
|
|
|
|
|
библиотека
\ история |
|
|
|
"Иллюстрированная
история Рок-музыки" |
|
автор:: Джереми
Паскаль |
|
|
|
ЭРА
РОКА: 1967 — 1970
Рок-музыка стала ... осмысленной, ценной,
достойной изучения
Музыка изменилась фундаментально. К 1966 году это был уже
не просто поп: лучшее в нем стало роком. Рок мощнее, корни его крепче, само это
слово подчеркивает идею устойчивости, постоянства, историчности (одно из значений
слова "rock" — камень, скала). Поп, как игристое вино, с шипением вырвался наружу
и быстро утих. Рок остался.
Вернее — настала новая эра рока. Изменилась не только музыка,
но и отношение к ней людей.
Угадайте, к примеру, о чем пишет этот человек? И где это он
пишет? — "Мрачно-торжественная, необычная по своей выразительности музыка...
Интригующая гармония, цепи пандиотонических групп..." Он имеет в виду скромную
песню 'This Boy' Леннона и Маккартни (запись с оборотной стороны 'I Want To Hold
Your Hand') и пишет это не где-нибудь, а в лондонской Times!
Что это? Неужели это о рок-н-ролле? О "шуби-дуби-ва-ва-ду" и "дуби-дам-дуби-ду-дам-дау" и "She
Loves You-yeah-yeah-yeah" и "тутти-фрутти-о-рутти"?
Да, о том самом рок-н-ролле. Но теперь Леннона и Маккартни
сравнивают с Бетховеном, и тот же человек из Таймс пишет дальше: "Интерес к гармонии
характерен и для более бодрых их песен. Создается впечатление, что они думают
одновременно и о гармонии, и о мелодии — настолько органично вплетены в их мелодии
7-е и 9-е ступени мажорно-тонического лада... настолько естественна эолийская
каденция в финале 'Not A Second Time' (последовательность аккордов, которой завершалась "Песнь
Земли" Малера)".
Боже мой! Неужели это о четырех веселых парнях-рокерах, чьи
амбиции не простирались дальше того, чтобы "стать вроде как знаменитыми"? Да,
это о них. И это из-за них. Как написал тот человек из Таймс в конце своей статьи, "они
внесли явную освежающую струю в жанр музыки, который вообще грозил перестать
быть музыкой".
Черт возьми! Это надо обмозговать. Оказывается, за какие-то
несколько лет наша музыка стала... э-э... осмысленной, ценной, достойной изучения.
И причиной этому, конечно же, Битлз. И Брайан Вилсон, который в 1966 тоже начал
умничать.
В 1965-66 годах Beach Boys и Beatles признали
друг в друге друзей-соперников, подстегивающих друг друга на все более великие
свершения. В самом конце 1965 Битлз двинули вперед и сочинительство, и
технику записи, выпустив необычный по тем временам альбом 'RUBBER SOUL' (одно
каламбурное заглавие заставляло удивленно вскинуть брови: "резиновая душа" —
soul, или "резиновая подметка" — sole?). Наряду с очаровательно-романтичными
песнями типа 'Michelle' и 'In My Life', там можно было наткнуться на такой крутой
отход от обычной тематики поп-песни, как 'Norwegian Wood' ("Норвежское Дерево").
О чем в ней идет речь? О парне и девушке — парень пытается охмурить девушку.
Что же тут нового? А то, что там ничего не говорится прямо, одни намеки, дразнящие
воображение. Девушка одинокая, свободная, и очень, очень "стильная". Ее квартира
модерновая и холодная. Парень растерян. Это сексуальный агрессор, потерявший
инициативу. Они пьют и беседуют далеко за полночь. Он уверен, что дело кончится
постелью. Она дает понять, что именно так и завершится сей вечер. И вдруг говорит: "Пора
ложиться". Но что это? "Она сказала, что утром ей рано вставать на работу". Его
разочарованная мина была, очевидно, очень выразительна, потому что "она рассмеялась".
Может, она была из тех мучительниц, которым доставляет удовольствие сначала увлечь
парня, а затем разрушить его мечты? Он "уполз спать в ванную". А когда проснулся
утром, ее уже не было. Она ушла, и ее уютная, чистенькая квартирка в скандинавском
стиле ("Норвежское дерево — не правда ли, как хорошо?") опустела. Что же он делает
дальше? А он разводит огонь в камине и... "норвежское дерево — не правда ли,
как хорошо" оно горит?
Ничего подобного мы прежде не слышали. Никогда. Песня была,
вроде бы, о сексуальном обмане, сексуальном разочаровании и, наконец, о поджоге
как орудии сексуальной мести. И все же полной уверенности, что песня именно об
этом, не было — столько в ней осталось недоговоренностей. А ведь в те дни мы
привыкли понимать каждую песню до мельчайшей детали (что было совсем несложно,
так-как деталей-то как раз и не было).
'Norwegian Wood' заставила нас по-новому взглянуть на популярные
песни. Это была еще одна веха. Ричард Голдштейн в своей книге "Поэзия рока" утверждает,
что новая музыка началась с 'Norwegian Wood'. Это сказано слишком сильно. Вряд
ли можно свести новую музыку к одной песне, даже если в ней впервые в западной
музыке был использован индийский инструмент ситар. Но 'RUBBER SOUL' действительно
свидетельствовал о том, что Битлз придали року новое, невиданное ранее направление.
Брайана Вилсона эти новшества и вдохновляли, и удручали.
Он перестал ездить на гастроли и вообще выпал из живых выступлений. Отныне он сконцентрировал
всю свою творческую энергию на сочинении песен для своих братьев и на продюсерской
работе. Однако, он понимал, что публике — по крайней мере в Америке, и его компании
грамзаписи нужны песни вроде "Калифорнийских девочек", иначе говоря — продолжение
хитовой формулы успеха. Внутренним позывом Вилсона было идти вперед вместе с
Ленноном и Маккартни. Ему надоело быть королем "серф-музыки", и он ушел в подполье
— в мир звукозаписи, где он мог переносить на пленку то, что было у него в голове.
В результате появился альбом 'PET SOUNDS' ("Любимые звуки"). Это был шедевр рока.
Темы песен не отличались особой оригинальностью — те же любовная тоска, боль
утраты. Новыми были структуры, звук и аранжировки песен. В Англии сразу поняли,
что это великий альбом. Приученная Ленноном и Маккартни ко всяким неожиданностям,
английская публика поняла, к чему стремится Брайан Вилсон. Она уже знала, что
в роке больше нет никаких правил, и смекнула, что Вилсон еще дальше раздвинул
его границы. В Америке же альбом не заметили. Отчего это случилось, непонятно.
Этому нет логического объяснения. Может, людей возмутило, что этот бездельник-серфист
имеет наглость считать себя серьезным музыкантом. А возможно, американская публика
страдала тем самым комплексом неполноценности, которому была подвержена британская
аудитория до тех пор, пока Битлз не доказали его ложность.
Брайан тяжело переживал провал 'PET SOUNDS'. По свидетельству
его жены Мэрилин, он говорил: "Стоит ли вкладывать в дело всю душу?" К счастью,
у него не опустились руки, и он создал еще более великую вещь — 'Good Vibrations'
("Хорошие Вибрации"). Поговаривают, правда, что она предназначалась для 'PET
SOUNDS', но не вошла туда, потому что Брайан еще не добился того, чего желал.
Позже он рассказывал: "Мне хотелось увидеть, на что я способен. Я старался достичь
личной вершины — как автор, аранжировщик и продюсер".
И это ему удалось. Такого сингла у нас еще не было. Он поражал
слух своей необычной структурой: он звучал так, словно был составлен из различных "движений",
которые сливались, распадались и снова сливались. Мы еще никогда не слышали такой
сложной вокальной фактуры: было не вполне ясно, где кончался вокал и вступали
инструменты, и наоборот. Слова казались бессвязными: переложенные на бумагу,
они не имели смысла. Например: "Я слышу звук ласковых слов на ветру, который
поднимает его аромат и несет по воздуху". Но в сочетании с этой не от мира сего
музыкой они внушали таинственное, чувственное впечатление. И мы никогда еще не
слышали такого инструмента, который завывал в самом конце (это был "Theremin").
Этой композицией Брайан Вилсон разрушил еще один барьер в
рок-музыке. На сей раз это оценили и в Англии, и в Америке. Брайан был доволен.
Однако, каких усилий стоило сделать сингл, мы узнали лишь спустя много лет. В
1976 году Брайан поведал в интервью журналу Rolling Stone: "Мы делали его полгода
в четырех разных студиях. Это был эксперимент с четырьмя студийными звуками —
каждая студия имеет свой отличительный звук. Вот отчего окончательное звучание
получилось таким своеобразным". Брайан мог бы еще добавить, что затраты на запись
составили беспрецедентную сумму — $16000! Ни один сингл не имел такого гигантского
бюджета и не делался так долго.
Вообще-то, Брайан осознавал контраст между тем, что он определял
как "сверхчувственное восприятие" хорошей вибрации заглавия и предельно чувственным,
эротическим ощущением, производимым словами. Он планировал создать нечто новое.
Этим новым стал звуковой монтаж, соединяющий музыку и секс. "'Good Vubrations',
— говорил он, — были передовым ритм-энд-блюзом, но мы очень рисковали. Если на
то пошло, из-за его сложности, я не надеялся, что он проканает, но люди, несомненно,
приняли сингл очень хорошо. Они ощутили, что музыка льется сама по себе, что
в ней есть естественность".
Честно признаться, сингл оставлял нас, непосвященных слушателей,
в некотором ошеломлении, и слегка захватывал дух. А ведь мы только слушали. Что
же тогда он творил с музыкальными конкурентами Вилсона! Должно быть, многие почувствовали,
что сдаются. По сути, рок раньше был чем-то вроде новой игры в мяч. Достаточно
было 2( минуты мурлыканья. Теперь же ослоумные критики имели возможность проводить
классические анализы с целью препарирования поп-музыки, причем с большой степенью
убедительности.
Конечно, многие музыканты были вдохновлены 'Good Vibrations'
и 'PET SOUNDS' и приняли вызов.
Пока Брайан сидел в студии, работая над записью, Битлз тоже
не прохлаждались. В конце 1966 они выступили со своим годовым альбомом 'REVOLVER'.
Они показали, что не сидели, сложа руки, и совершили в нем несколько больших
шагов вперед.
Джордж Харрисон продолжил многообещающее введение ситара в
'Norwegian Wood', предложив вниманию песню, основанную на индийской рага, под
названием 'Love You To'. Поначалу она нас весьма озадачила, поскольку наши
уши еще не были настроены на подобные ритмы. Маккартни создал гибрид из двух
стилей в 'Eleanor Rigby'. (К тому времени уже стало ясно, что чем дальше, тем
больше Леннон и Маккартни сочиняли порознь, и объединялись лишь на последнем
этапе написания песни, предлагая друг другу помощь, когда поодиночке у них заклинивало.
В целом песни Маккартни были более светлыми, романтичными, порой сентиментальными.
Песни Леннона тяготели к жесткости, были резче, более четко оформлены, и нередко
содержали необычные словесные обороты). Он выдал довольно едкую песню, заминированную
штучку под названием 'For No One', детские стишки (но со скрытым подтекстом и
символизмом?) в 'Yellow Submarine', панегирик 'Dr. Robert'у. "Револьвер" представлял
собой непрерывно меняющийся калейдоскоп. Просто нельзя было угадать, что за вещь
будет следующей.
Более того, в 1966 году было вообще невозможно понять смысл
двух заключительных фонограмм с обеих сторон. Последняя запись на второй стороне
называлась 'Tomorrow Newer Knows'. Ничто не предвещало такого испытания для уха
слушателя. Ты выплывал из добротной медно-металлической 'Got To Get You Into
My Life', нога еще непроизвольно отстукивала ритм, и тут вылезал этот резкий,
скрипучий, безобразный звук. Это были странные обрывки из бессвязных на вид,
царапающих струнных и жалобных электрических взвизгов, переплетавшихся с симфоническими
аккордами, которые сталкивались и исчезали. Словно кто-то крутил ручку приемника,
вылавливая короткие обрывки передач иностранных станций, звуки оркестра вперемешку
с голосом диктора, некий спектакль на неопознанном языке, скрип, рев, треск помех.
После краткого первоначального шока, ты отчаянно пытался нащупать
что-либо знакомое, что могло бы уловить твое ухо, дабы мозг охватил и постиг
впитанное тобою из слов, которые пел Леннон. Ты сомневался в услышанном, поскольку
пел он словно через расческу с папиросной бумагой, и говорил предельно невообразимые
вещи: "Выключи свой мозг, расслабься и плыви по течению/Это не смерть/Это не
умирание/Отгони прочь все свои мысли/Погрузись в пустоту..."
Еще парочка подобных словесных ребусов к этой неземной музыке
— и ты получал слуховое изображение запредельной чернухи. Это звучало диссонирующе,
угрожающе. Это уже не были счастливые Moptops (Волосатики), которых мы знали
и любили.
В конце первой стороны помещалась аналогичная песня-ребус,
называвшаяся 'She Said She Said'. Музыка здесь была более приятной. Она была
жесткой, резкой, но далеко не столь диссонансной, как в 'Tomorrow Never Know'.
Зато слова оказались пугающе непостижимыми. Ну, что они разумели под: "Она сказала: "Я
знаю, что такое быть мертвым". Она вызывает у меня ощущение, будто я вообще не
появлялся на свет"?
Или: "Я сказал: "Кто вложил все это в твою голову? То, что
заставляет меня ощущать себя сумасшедшим?""
В принципе, мы могли бы переадресовать сей вопрос к нашим
любимым Битлам: "Кто вложил все это в ваши головы?"
Хороший вопрос, но тогда мы еще не догадывались, что в одном
он неправилен. Следовало спросить не кто, а что. Что вложило все это в ваши головы?
Расширение сознания и изменение восприятия...
Краткий ответ — наркотики. Вернее, даже один — LSD, лизергиновая
кислота диэтиламид — галлюциногенный наркотик. Он был известен задолго до того,
как привлек приверженцев его культа. Доктор Альберт Хофман синтезировал его еще
в 1938, но не знал о том, как он может воздействовать на мозг, покуда спустя
пять лет нечаянно не принял его немного внутрь.
О существовании галлюциногенных наркотиков было известно давно.
Они изучались. Коренное население Мексики и других стран Центральной и Южной
Америки использовало их в религиозных обрядах. Олдос Хаксли, под конец жизни
ударившийся в мистицизм, описал галлюциногенный трип в книге "Двери восприятия",
и это подхлестнуло интерес к LSD и другим наркотикам, которые, как выражались
тогда, расширяли сознание и изменяли восприятие.
Примерно с середины 50-х годов в Америке проводились клинические
тесты, и одно время полагали, что LSD-trip вызывает симптомы шизофрении в контролируемой
форме и что изучение LSD-трипов может способствовать излечению от шизофрении.
LSD использовался даже при лечении алкоголиков и как часть психотерапии.
Поскольку LSD вызывает необычные ментальные (умственные)
и перцептуальные (относящиеся к восприятию, ощущению) переживания,
многие думали, что эти переживания являются ключом к раскрытию
подсознательного. Говорили, что acid — "кислота" (как чаще
всего именовали LSD) уничтожает его, делает человека лучше,
добрее, восприимчивее к красоте, способнее к творчеству.
Апостолом LSD был человек из Гарварда доктор Timothy Leary,
который вместе со своим партнером, психологом по имени Alpert,
организовал в Мексике Международную федерацию борьбы за внутреннюю
свободу. Лири учил своих последователей, что "необходимо
выйти из наших умов, чтобы использовать наши головы".
В защиту LSD и против приводилось много преувеличенных доводов.
Защитники уверяли, что он изменит вашу жизнь, вы по-другому станете смотреть
на общество. Некоторые говорили, будто LSD способен изменить и само общество,
сделать жизнь лучше. Другие пропагандировали его просто как веселящий наркотик.
В атмосфере всеобщей эйфории тех дней никто не ведал и не задумывался о последствиях.
Люди верили в химическую революцию. Они видели, что люди превращаются в психопатов,
что мир мчится к ядерной катастрофе, и полагали, что стабилизирующий химический
препарат поможет нам вернуть психическое равновесие.
Вскоре, однако, стало очевидно, что воздействие LSD на мозг
далеко не безвредно. Газеты все чаще сообщали о несчастных случаях с LSD-триперами.
Больше всего писали о тех, кто бросился с крыши, почувствовав в себе способность
летать. Кончилось тем, что LSD признали опасным наркотиком и запретили — как
в Англии, так и в Штатах. Запрет, впрочем, не привел к сокращению производства
или потребления LSD. Как раз наоборот. Запретный плод стал казаться слаще. Знаменитый
английский журналист Кассандра (Вильям Коннор) писал в Daily Mirror в июне 1966: "LSD
— это прозрачная жидкость без вкуса и запаха, ее легко изготовить, она дешева
и удобна в использовании. Накапав несколько капель на кусочек сахара, вы можете
временно покинуть этот мир, расстаться с его обычными измерениями и ощущениями
и открыть для себя ту сферу вашей психики, которая никогда раньше не была исследована...
LSD — это король химии безумия и галлюцинаций... Благодаря ему, вы сможете видеть
грезы, которые видят только сумасшедшие". Вряд ли сам Кассандра пробовал LSD
— ему было тогда 56, а через год он умер, — но он оказался достаточно проницателен,
чтобы понять, в чем отличие LSD от других наркотиков и, стало быть, его большая
опасность: "Это наркотик с интеллектуальной и почти религиозной основой". А в
те годы, когда молодые люди искали ответы на мучившие их вопросы, эти два качества
— "интеллектуальность" и "религиозность" делали LSD весьма привлекательным.
Такие люди, как Битлз, стремились к неизведанному, более глубокому.
Они были молоды, невероятно богаты, испытали практически все, что может изобрести
чувственное воображение, насладились всем, что только можно купить на деньги.
Теперь они оказались в духовном вакууме. Джордж Харрисон обратился к Востоку
в поисках своей философии, то же самое — на какое-то время — сделали и остальные.
Но зачем это, когда существует "мгновенное блаженство", синтетическая нирвана,
ослепляющее откровение всего за полтора фунта за дозу?
Знакомство Битлз с LSD состоялось в 1965 году, когда некий
дантист (был ли это доктор Роберт?) подлил его в чай Джону и Джорджу. Вскоре
они уже регулярно употребляли LSD, наслаждаясь его эффектами. Затем им захотелось
пропагандировать его, но действовать надо было осторожно: не могли же они открыто
созвать пресс-конференцию и призывать своих поклонников "подключаться, настроиться
и выпадать", как это делал Лири. Поэтому они стали сочинять песни, в которых
делались попытки — сначала робкие и неуклюжие, затем все более смелые и мастерские
— воссоздать мистический опыт "кислотного трипа".
Я не берусь описать это — Peter Laurie в своей книге "Drugs
— Medical, Psychological and Social Facts" (Pelican 1969) — "Наркотики — медицинский,
психологический и социальный аспекты" — описывает воздействие LSD на мозг и подытоживает: "В
качестве физической аналогии этого наркотика, "расширяющего сознание", можете
представить себе впрыскивание соленой воды внутрь телевизионного приемника".
Он также отмечает специфическую особенность LSD — "перенос впечатлений от одного
чувства к другому. Так, человек, вкусивший LSD, ощущает легкий электрошок в руку
как удар молнии через все тело, а звук хлопка кажется ему водопадом".
Это явление — изменение восприятия — очень важно, ибо оно
объясняет употребление многих причудливых слов и ассоциаций в песнях тех лет.
Отсюда: "отключи свой мозг, расслабься и плыви по течению". И особенно — значение
цвета в песнях, потому как под LSD цвета можно "чувствовать".
В 1966 'Good Vibrations' и некоторые песни из 'REVOLVER' нам
очень нравились, но ставили в тупик — мы их не совсем понимали. Но в невероятном
1967 мы все прекрасно "подрубились" и с понимающей улыбкой оглядывались на прошлогодние
песни. Потому что мы, наконец, поняли, что существует растущая рок-элита, представители
которой общались друг с другом, когда оказывались на Западном Побережье или в
Лондоне, делились впечатлениями от своих "трипов", знакомили друг друга с любимыми
мистическими идеями и со своими гуру, обменивались книгами. А расставшись, они
записывали пластинки, насыщенные зашифрованными словами, которые (если вы понимали
их) заставляли вас улыбаться разделенной тайне. До 1967 "кислота" и ее эффекты
были знакомы лишь ограниченному кругу "золотых" людей, они шептались про нее,
давали ей различные названия-эвфемизмы, а потом вставляли их в свои песни. Но
в 1967 о "кислоте" знали все и все ее употребляли. Именно это и сделало 1967
год одним из самых экстраординарных в современной истории.
Все, что нужно — это любовь
1967 был удивительным годом, потому что в течение одного роскошного
лета мы действительно верили в то, что "все, что нужно — это любовь". И что любовь
— это все. Что любовь способна изменить мир.
Говоря "мы", я имею в виду всякого молодого человека, который
купил себе кафтан, или носил бусы, или вешал на шею звонкие индийские колокольчики,
или пел 'San Francisco (Flowers In Your Hair)' — "Сан-Франциско (Цветы В Твоих
Волосах)" Скотта Маккензи (Scott McKenzie). "Мы" — это те, кто глотал сахарные
кубики с LSD, вставлял цветы в дула винтовок солдат, охранявших Пентагон, участвовал
в "би-инах" или "лав-инах", занимался любовью под открытым небом под чарующие
звуки 'A White Shade Of Pale' ("Белее Бледного") группы Procol Harum, бродил
по Монтерею во время первого великого поп-фестиваля и первой крупной сходки одноплеменников
— обдолбанный или просто под легким "естественным кайфом" от ощущения своей молодости,
испытывая любовь и чувствуя себя любимым, — и все это в атмосфере музыки.
И совсем не важно, что не каждый прошел через все это, ибо
то было коллективное переживание. Как сказал в 1978 Джерри Рубин — бывший революционер-йиппи: "Мы
действительно чувствовали, что все люди на Земле наши братья и сестры. И что
мы можем изменить мир... В 60-х мы произносили слово "любовь", думая, что LSD
или сигарета с марихуаной, или просто произнесение этого слова может принести
любовь..."
Это была эпоха идеализма и антиматериализма, стремления создать
альтернативное общество, основанное на всеобщем равенстве. Столицей этого нового
общества был район Сан-Франциско в границах Haight Street и Ashbury Street. Здесь
молодые люди, "выпавшие" из конвенционального общества, собирались в небольшие
компании, чтобы покурить "дурь", поторговаться в лавках, где продавалась всяческая
психоделия, испытать новое сексуальное переживание и, обрядившись в измятые мадрасские
х/б одежды, участвовать в совместном опыте молодежного трайбализма в одном из
просторных танцевальных залов Сан-Франциско.
Танцевальные залы сыграли громадную роль в музыкальном взрыве,
произошедшем в Сан-Франциско (а затем распространившемся по всей стране) с середины
60-х до начала 70-х годов. В 1965 творческое объединение The Family Dog организовало
в городском зале "Лонгшормен" танцы с участием группы Lovin` Spoonful из Нью-Йорка,
а также местных ансамблей из "Фриско" — Warlocks (будущие Grateful Dead), Charlatans,
Jefferson Airplane. Но это были очень необычные танцы. Ральф Глисон назвал их "первыми
взрослыми рок-танцами", где публика получила возможность участвовать в представлении
и физически выражать то, что означала для них музыка. Поп-шоу прежних лет представляли
собой "концерты", парады исполнителей, выступавших по очереди перед сидячей аудиторией.
И как бы ни визжали, как бы ни извивались девочки, как бы ни "освобождались" сексуально
или иными путями ("в зале не оставалось ни одного сухого места" — шутили тогда),
— все равно между выступавшими и зрителями существовал барьер. За публикой следили
надзиратели, приравнивавшие танцы в проходах к хулиганству.
Однако, начиная с мероприятий Family Dog, превратившихся в
хэппенинги, случилось то, что Глисон окрестил "танцевальным ренессансом".
Затем центральной фигурой на сан-францисской сцене сделался импресарио Билл Грэм,
который арендовал, а впоследствии приобрел в собственность зал Fillmore Auditorium,
вскоре ставший Меккой для групп.
Вспоминая те годы, Глисон заключает: "Филлмор и Грэм привлекли
в Сан-Франциско невероятное количество интересных исполнителей. Это были, по
сути, краткосрочные курсы американской популярной музыки, без которых культурная
жизнь Сан-Франциско и Штатов (ибо этот город задавал тон) была бы намного беднее".
Концерты в Филлморе, местные группы, коммунары из Хэйт-Эшбери,
LSD, запрещенный лишь в конце 1966, the pot ("травка"), рекламные плакаты, художники
вроде Robert'a Crumb'a, журнал Rolling Stone, основанный в ноябре '67 и ставший
хроникером местных событий, — все это, вместе взятое, помогло создать "Сан-Францисскую
сцену". А сцементировала все музыка. Под влиянием LSD музыка менялась, она утрачивала
стандартную структуру рока и расщеплялась. Так зарождался Acid Rock ("кислотный
рок") Западного Побережья.
Вскоре Сан-Франциско отобрал у Лондона титул Музыкальной Столицы
Мира. Сформированная в 1965 году группа Jefferson
Airplane в начале следующего года записала альбом 'JEFFERSON AIRPLANE TAKES
OFF' и стала первой группой новой волны, попавшей в национальные хит-парады.
'TAKES OFF' стал золотым диском. Следующий альбом 'SURREALISTIC PILLOW' имел
еще больший успех (даже названия обоих альбомов показывают, в каком направлении
шли дела: "takes off" — кайф от вдыхания через нос дыма от сигареты с марихуаной; "surrealistic
pillow" — cюрреалистическая подушка), а две песни оттуда стали крупными хитами:
'Somebody To Love' и 'White Rabbit', причем последняя ("Белый Кролик") являлась
аллюзией из Льюиса Кэрролла и представляла собой слабо замаскированный гимн наркоте.
На примере сей песни видно, как наивны и несведущи были тогда люди в этих делах:
'White Rabbit' без всяких проблем проникла в американские хит-парады. Но когда
в середине 1967 Битлз выпустили 'Sgt PEPPER'a, народ был уже настолько сведущ
в наркотиках, что ВВС запретила транслировать 'A Day
In The Life'. Особенно возражали они против следующих строчек: "Забрался наверх,
закурил. Кто-то что-то сказал, и я погрузился в грезы". Пол настаивал, что речь
идет о сигаретах, но господа из ВВС были убеждены, что сигареты те содержали "кое-какие
вещества".
Из творческого котла Хэйт-Эшбери вышли также Big Brother and
the Holding Company, с которыми выступала самая интересная певица того периода Janis
Joplin. Как и многие музыканты, выросшие в районе Калифорнийского залива,
она воспитывалась на блюзе и фолке. Но летом 1967 переработки блюзовых номеров
все чаще перемежались солнечными фантазиями мягкого рока, а затем музыка стала
более тяжелой, более резкой.
Бунт, хаос, насилие - это путь к свободе?
Это новое звучание хорошо передавала группа Doors. Она не входила в число 1500 ансамблей Сан-Франциско и его окрестностей,
ее члены были родом из Лос-Анжелеса, но по духу, содержанию, форме и драйву Doors
были частью Сан-Францисского движения, названного впоследствии West Coast
Sound (Звуком Западного Побережья). В 1967 они издали сильный, изобретательный
альбом, лаконично названный 'THE DOORS'. Там был головокружительный, нагло эротический
номер 'Light My Fire' ("Зажги Мой Огонь"), который в виде сингла сразу же стал
#1 в Штатах. Были и другие выдающиеся номера: версия 'Alabama Song' Курта Вайля
и Бертольда Брехта, а также мощная 'Break On Through (To The Other Side)' — "Прорвись
(На Другую Сторону)" (призыв к слушателям идти за Doors, ломая всяческие табу. Лидер-вокалист
группы Jim Morrison сам постоянно и на виду у всех крушил эти самые табу, преступая
границы дозволенных норм поведения. Его вызывающе дерзкое поведение достигло
апогея в 1969 году в Майами, где он по время концерта скинул штаны и выставил
свое "хозяйство". Сначала ему шили уголовное дело за развратные действия, но
потом ограничились крупным штрафом за "непристойное поведение в общественном
месте"). На обратной стороне этого диска есть 11-минутная дорожка 'The End' ("Конец").
Это песня-кошмар, насыщенная мрачной образностью, безумная сказка об отцеубийстве
и кровосмешении.
Если 1967 год и наркотики были для многих олицетворением легких
кайфов и насыщены "сочной желтизной" и дурацкими "солнечными суперменами" (намек
на песни Донована 'Mellow Yellow' и 'Sunshine Supermen'), то Doors указывали
на другую сторону — например, на ту сторону LSD, которая связана с возможностью
проявления симптомов шизофрении. В то время как некоторые группы пели о всеобщей
любви, мире и цветах, призывая "выпадать", Doors рвались в бой. "Мы эротические
политики, — говорил Моррисон корреспонденту Нью-Суика. — Меня интересует все,
что связано с бунтом, хаосом, насилием. По-моему, это путь к свободе".
Пока Скотт Маккензи пел о Сан-Франциско, где живут любвеобильные
люди с цветками в волосах, а группа с затейливым названием Flowerpot Men — "Цветочно-горшочные
люди" (название соединяло в себе две модные тенденции того года — "цветочную
власть" (flower power) и "травку" (pot); впрочем, в то время существовали одноименные
детские ТВ-кукольные шоу) разжигала страсти в Англии, призывая всех отправиться
в Сан-Франциско песней 'Let`s Go To San Francisco', Джим Моррисон указывал нам
путь, по которому шли молодежь и рок — путь радикализма, путь политического рока,
путь рока как пропаганды.
Произведение искусства в стиле Рок
Моррисон бросил тень на яркое солнце того удивительного лета
— лета, когда яркими красками засверкал ответ Битлз Брайану Вилсону, бросившему
им перчатку своими 'PET SOUNDS' — лета 'Sgt PEPPER`S LONELY HEARTS CLUB BAND'.
"Сержант Пеппер" был необычным альбомом во многих отношениях. Насколько мне
известно, это была первая пластинка с текстами песен на конверте. (Раньше с издателем
случился бы апоплексический удар, т.к. он получал большие доходы от продажи листовой
музыки.) Кажется, это был первый диск с обложкой, раскрывавшейся как альбом,
— во всяком случае, один из первых, по крайней мере в роке. Это был первый альбом
с вкладками-вырезками. Впервые для дизайна обложки были приглашены настоящие
художники (Peter Blake и его жена Jann Hawort).
Столько новшеств, а мы еще не говорили о музыке! То были внешние
украшения, но и они свидетельствовали о движении вперед, о передовом мышлении
Битлз.
"Сержанта Пеппера" критики называют шедевром Битлз. Безусловно,
это один из величайших альбомов, которые когда-либо были созданы. Он явился гигантским
рывком вперед в смысле техники исполнения, идейного замысла и тщательности отделки.
Большинство критиков и наиболее сведущих комментаторов отдают пальму первенства "Сержанту
Пепперу", считая его лучшим альбомом Битлз. Лично я не согласен с этим. Это шедевр
техники. Он разрушил все существовавшие традиции: песня вплывала в песню, один
образ головокружительно врезался в другой, звуковые эффекты сливались с мелодией.
На слушателя обрушивался шумовой вал новых звуков, новых эффектов, новых инструментов.
Это было и есть — выдающееся достижение. Но в первую очередь, это триумф техники
— техники записи, техники сочинения, техники аранжировки.
В "Сержанте Пеппере", в сущности, мало сердца, мало души.
Он восхищает своей затейливостью, но редко затрагивает глубокие чувства, заставляя
рыдать или смеяться. Мое личное мнение — это менее совершенная работа, чем вторая
сторона 'ABBEY ROAD'. Там композиторское мастерство, стремление создать музыкальное
единство — широкую "симфоническую" структуру, каждый элемент которой работает
на общую концепцию, сложные приемы аранжировки и звукозаписи — и все это сочетается
с юмором и человечностью. Тем не менее, "Сержант Пеппер" произвел в свое время
колоссальный эффект. Никто ранее не замышлял такого грандиозного рок-проекта.
Песни были экстраординарные — даже те, что были понятны сразу. Если в "Сержанте
Пеппере", в целом, не хватает душевной теплоты, все же там есть одна глубоко
волнующая, поражающая наблюдательностью, острочувствительная песня — 'She`s Leaving
Home'. Это драматический документальный рассказ, положенный на музыку. В нем
повествуется о девушке, убегающей из родительского дома, чтобы жить с человеком,
который даст ей любовь. От объективного наблюдения — "Она покидает дом, где прожила
в одиночестве много лет" (какая строчка! Весь трагизм разрыва поколений спрессован
в десяток слов!) — рассказ перетекает в жалобный дуэт родителей, потрясенных
и озадаченных предательством дочери: "Мы дали ей все, что можно купить на деньги" —
жалуются они, не понимая, что дочь нуждалась в чем-то таком, что не имеет цены.
Это — любовь, душевное тепло, это "что-то такое внутри, чего она была лишена
многие годы".
Потрясающая песня, одна из тех редких песен, которые выражают
правдивые и глубокие эмоции всего в нескольких строчках. Многие романы сказали
меньше о том, что в другой песне из этого альбома — 'Within You Without You'
Харрисона названо "пространством, разделяющим всех нас". Эта и некоторые другие
песни — 'Lovely Rita', похотливый маленький гимн любви к девушке с бензоколонки;
'Being For The Benefit Of Mr. Kite', взятая со старой цирковой афиши; 'When I`m
Sixty-Four', панегирик блаженству семейной жизни на мюзик-холльный мотив; насыщенный
всяческими трюками заглавный номер, открывающий шоу — все это были неплохие песни,
доступные, легко понимаемые.
Но что должен был думать слушатель об 'A Little Help From
My Friends' (со словами "мне хорошо с маленькой помощью моих друзей")? Конечно,
это очередной намек на наркотики? Ведь
известно, что в "кислотный трип" следует отправляться не в одиночку, а вместе
с хорошим другом или любимым человеком. Что надо было думать о 'Lucy In The Sky
With Diamonds' — "Люси В Небе В Алмазах". Lucy in the Sky with Diamonds? Это
был код, не так ли? Еще одно шифрованное наименование "кислоты"? И слова, безусловно,
подтверждали это: "Мандариновые деревья и мармеладовые небеса... люди на лошадях-качалках...
газетные такси... пластиковые носильщики в зеркальных галстуках"! Что может быть "триповее" этого?
Разумеется, это сплошная чепуха! Но разве больше смысла в "потоке
сознания" 'Good Morning, Good Morning' с его звуками скотного двора? А тут еще
мрачное философствование Джорджа, его страстная микстура из Кармы и Нового Завета,
'Within You Without You'.
Но все это ничто по сравнению с самой большой загадкой диска,
доставившей ВВС головную боль, — 'A Day In The Life' — "День В Жизни". "Четыре
тысячи дыр в Блэкберне, Ланкашир. / И хотя дыры были довольно маленькие, им пришлось
их все сосчитать. / Теперь они знают, сколько дыр нужно, чтобы заполнить Альберт-Холл"!
Что это могло означать? Наверняка опять про наркотики. Тем более, что эта страшная
мешанина, после угрожающего вихря страдальческих звуков, завершается задумчивой
мечтой — "I`d love to turn you on" ("Мне хотелось вас взволновать").
Альбом беспрецедентный. Странный альбом. Любопытная смесь
простонародной искренности и мистицизма, традиционных форм и новаторских приемов,
простых чувств и сложных каламбуров. Альбом — веха. Но работа продолжалась.
Здесь мне придется повторить фразу, ставшую клише: после "Сержанта
Пеппера" рок уже никогда не был таким, как до него. Рок превратился в значительное
явление и, что более важно, музыканты стали теперь иначе думать о себе. "Сержант
Пеппер" сломал столько барьеров и указал на такое количество новых возможностей,
что коренным образом изменил мышление рок-музыкантов, их мнение о себе и о своей
музыке. К сожалению, это мнение частенько бывало преувеличенным.
После того, как Битлз "Сержантом Пеппером" доказали свою божественность
и дали миру первое истинное произведение искусства в стиле рок, рок-звезды изменились.
Они уже были не просто популярные исполнители. Теперь люди называли Эрика Клэптона "богом",
обожествляли Дилана (о нем я расскажу ниже), возвели Битлз, в особенности Леннона,
на пьедестал. Вернее сказать, на алтарь. Остальные являлись полубогами или временными
святыми.
В последующие несколько лет в роке доминировали две темы:
наркотики и рок-музыкант как суперзвезда и супергерой.
Обе эти темы сошлись на личности Мика Джаггера.
Хороший Роллинг - мертвый Роллинг
Rolling Stones продолжали оставаться enfants terribles
(несносными детьми) международного рока. Я уже писал о скандале в Англии, когда
они отказались прокатиться на карусели в конце "Воскресного вечера в Лондонском
Палладиуме". На истеричные нападки прессы и шоу-бизнеса Джаггер отвечал с присущей
ему прямотой: "Мы выступили там лишь по одной причине — это была хорошая реклама.
А если кто думает, что мы изменили себе в угоду семейной аудитории, тот глубоко
заблуждается: шоу было посредственное и нас оно сделало такими же. Ужасное шоу.
Я не говорю, что мы были лучше других. Просто все это было страшно гнусно..."
Приблизительно в это же время они издали сингл, который тоже
вызвал скандал. Барьеры, окружавшие секс, падали медленно, но верно, и многих тревожила
эта тенденция. Поэтому они с ужасом встретили этот открытый призыв к беспорядочным
половым отношениям между подростками — 'Let`s Spend The Night Together' ("Давай
Проведем Ночь Вместе"). Крики могли бы быть еще громче, если бы недовольные узнали,
что 'Ruby Tuesday' ("Рубиновый Вторник") с оборотной стороны сингла посвящен
одной из самых знаменитых групп в поп-мире!
Судьба сингла оказалась под угрозой. Поговаривали о том, чтоб
запретить его трансляцию на наиболее известных программах. Среди подобных программ
самой важной было "Шоу Эда Салливэна" в Нью-Йорке. Дабы спасти сингл, Джаггер
согласился на компромисс и заявил, что он, мол, пел "let`s spend some time together" ("давай
проведем какое-то время вместе"). Позже он опроверг и это: "Я не говорил "время".
Я бормотал. "Let spend some mmmmm together". Если бы я сказал "ночь", это бы
вырезали".
Несмотря на сей компромисс, Джаггер по-прежнему оставался
предметом ненависти для старшего поколения. Он, как и прежде, плевал в лицо властям.
Потому он с фатальной неизбежностью обречен был стать первой жертвой первого
крупного наркотического скандала в мире рока (правда, до этого уже случился один
скандальчик — с Донованом, но шуму было мало).
Cкандал с Джаггером и Ричардом, разразившийся в феврале 1967
года, был полон таких грязных и пикантных подробностей, что рабская желтая пресса
не могла и мечтать о лучшем подарке. Писали о голой девице с наброшенным на плечи
меховым ковриком, которому она "время от времени позволяла спадать с плеч. Она
ничуть не была смущена — наоборот, ее явно забавляло происходящее". (В кулуарах
Флит Стрит циркулировали и более пикантные рассказы о поведении этой знаменитой
юной леди в тот вечер.)
Обвинение, выдвинутое против Джаггера, было, в сущности, пустяковым:
ему вменяли незаконное хранение четырех таблеток амфетамина сульфата и метиламфетамина
гидрохлорида, другими словами, стимулирующих пилюль. Китсу Ричарду инкриминировали
более серьезный проступок — предоставление своего дома для курения каннабисовой
смолы.
В суде и Джаггер, и Ричард не признали себя виновными. Джаггер
сообщил, что купил пилюли в Италии — совершенно свободным и законным путем. В
Англии тоже можно было легко приобрести такие пилюли, но только по рецепту врача.
В свое оправдание Джаггер заявил, что по возвращении в Англию он позвонил своему
врачу, и тот подтвердил абсолютную безвредность таблеток, если только не принимать
их постоянно. Выступая в качестве свидетеля, врач Джаггера сказал, что если бы
у Джаггера не имелось тех пилюль, он бы сам прописал ему что-нибудь аналогичное.
Судья, однако, не принял во внимание все эти оправдания, и спустя пять минут
жюри присяжных вынесло Майклу Филипу Джаггеру вердикт: "виновен". Его тут же
взяли под стражу и отвезли в ближайшую тюрьму до окончания суда над Китсом Ричардом.
Последующие несколько дней он путешествовал из тюрьмы в здание суда и обратно,
прикованный наручниками к надзирателям!
Ежели подобное обращение само по себе было излишне суровым,
то приговор, вынесенный после признания Ричарда виновным, оказался и вовсе диким:
Ричарду дали один год, а Джаггеру три месяца.
Мир рока был возмущен. The Who опубликовали в одной вечерней
газете протест, где говорили, что Джаггера и Ричарда превратили в "козлов отпущения
за проблему наркотиков". Подобная реакция со стороны видных рок-музыкантов была
вполне объяснимой: они тоже могли угодить в лапы сверхусердных, жаждущих рекламы
полисменов (в те годы знаменитым полисменом проще всего было стать, прихватив
очень знаменитую рок-звезду на наркотиках). Этой реакции можно было ожидать.
Гораздо важней была реакция солидных органов истэблишмента, ранее враждебно относившихся
к Джаггеру и вообще к року. В данном случае налицо была судебная ошибка, и Англии
делает честь, что многие люди, ненавидевшие Джаггера и его стиль жизни, оказались
порядочными настолько, чтобы открыто заявить: "приговор несправедлив!" Самый
мощный залп в защиту Джаггера раздался с неожиданной стороны. 1 июля 1967 года
в Лондонской Times появилась большая, умная редакционная статья за подписью самого
редактора — "WHO BREAKS A BUTTERFLY ON A WHEEL?" ("Кто стреляет из пушек по воробьям?").
Старый "Громовержец" прогремел еще раз.
"Thunderer" (Громовержец) разбирал обвинение против Джаггера
и настаивал на том, что "проступок Джаггера носит технический характер", его
мог совершить, по недосмотру, любой человек. Далее автор указывал на излишне
тяжкое наказание: "Я подозреваю, что суровость приговора объясняется просто тем,
что обвиняемым был именно Мик Джаггер... Многие люди примитивно судят об этом
деле... Они считают, что мистер Джаггер "получил то, на что он нарывался". Они
испытывают отвращение к анархизму выступлений Rolling Stones, не любят их песни,
осуждают их влияние на тинейджеров и подозревают их в декадансе..."
В конце июля были заслушаны апелляции по этому делу. Приговор
Ричарду вообще аннулировали, а Джаггера осудили условно, то есть условием снятия
с него обвинения было не совершать никаких проступков в течение года.
Вскоре ведущие программы "Мир в действии" доставили Джаггера
на вертолете в тихий садик загородной дачи. Здесь его уже ждали: William Rees
Mogg, тот самый редактор Таймс, автор аргументированной статьи; отец Corbishley,
видный иезуит; лорд Stow Hill и John Robinson, епископ Вулвичский. Они ждали
его — этого 24-летнего поп-певца, чтобы вступить с ним в дискуссию. Знатные люди,
все до единого. И собрались они здесь, чтобы обговорить важные вопросы с поп-певцом
перед ТВ-камерами. Критик Таймс писал: "Они осторожно вовлекли его в обсуждение
таких вопросов, как: является ли наше общество коррумпированным и в каких границах
желательна абсолютная свобода. Идея устроить подобную дискуссию по ТВ была хорошей,
но дискуссии, в общем, не получилось..."
И не удивительно! Важнее то, что внезапно Джаггер и рок, которого
он был представителем, были признаны достойными приглашения на такой форум. Рок
перестал быть просто развлечением и вошел в сферу общественных интересов. Рок-звезды
отныне стали не только шоу-мэнами, но и политиками, пропагандистами, духовными
наставниками, учеными мужами, людьми искусства. О них писали центральные газеты.
Все это были важные симптомы будущих событий.
Одним из таких симптомов являлся тот факт (менее известный,
потому что он оказался в тени шумихи, поднятой вокруг Джаггера), что во время
суда над двумя его товарищами Брайан Джонс тоже был арестован и обвинен
в хранении каннабиса. Его также судили, также признали виновным, также посадили
(на 9 месяцев), он также подал апелляцию и также был, в итоге, освобожден. Разница
в том, что Джонса не приглашали на ТВ-дебаты с именитыми людьми, ему не досталось
никакой рекламы, никакой славы. Через три дня после отмены приговора, в декабре
1967, Брайан Джонс попал в больницу, уже вторично за этот год. Он страдал от
физического и нервного переутомления. Лихорадочный темп жизни не всем был под
силу.
Великолепная Семерка рок-гитаристов
Но не только черные дни знавал Джонс в том году. Были у него
и светлые деньки. Потому что он был в Монтерее. Джаггер не был там, Ричард не
был. Битлз тоже не были. А Брайан Джонс побывал — а также Association, Animals,
Buffalo Springfield, Grateful Dead, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane,
Big Brother and the Holding Company, The Mamas and the Papas ("Папа" Джон Филлипс
был одним из организаторов этого фестиваля), Canned Heat, Otis Redding, Jimi
Hendrix (со своей горящей гитарой) и the Who (инструменты — в щепки! Это был
их первый, как и у Хендрикса, большой успех в Америке). Вместе с ними там были
60000 зрителей (среди которых звезды ходили спокойно, в атмосфере всеобщей эйфории)
и 1100 журналистов со всего света.
Монтерей был первым в мире рок-фестивалем. Он первым
утвердил единство молодых людей, их сплоченность под знаменем рока. На нем впервые
было основано международное братство рок-звезд, точнее — рок-суперзвезд. Как
вспоминал впоследствии Roger McGuinn из Byrds (в книге Тони Палмера "All
You Need Is Love"), "там поп-группы впервые встретились все в одном месте, перезнакомились
и обсудили свои взгляды на музыку и вообще все остальное".
В мире рока сформировалась элита. Некоторые группы признали
друг друга равными, будучи ведущими по популярности (или по творческому значению)
— они объединились в своего рода федерацию. Отдельные исполнители были признаны
ведущими мастерами по классу того или иного инструмента, лучшими вокалистами
или лучшими композиторами.
Этот музыкальный магнетизм прорвал кордоны, ранее препятствовавшие
общению. Оно уже не ограничивалось какой-либо одной нацией или даже лояльностью
к той или иной группе. Некоторые исполнители начинали ощущать, что их стесняют
рамки хитового ансамбля. Они чувствовали, что коллеги по группе мешают их развитию,
и испытывали потребность объединиться с другими, более подходящими музыкантами.
И не важно, что этих музыкантов уже связывали контракты с другими группами. Не
важно, что они выступали где-то далеко, за тысячи километров. Международное братство
суперзвезд не признавало таких границ. Они хотели создавать собственные, новые
группы — более компетентные, состоящие из одних виртуозов — супергруппы.
В сентябре 1967 года Мelody Maker — наиболее осведомленный
и серьезный музыкальный еженедельник Англии — назвал Magnificent Seven (Великолепную
Семерку) лучших гитаристов мира. Шестеро из них были англичанами, а седьмой —
американцем, переехавшим в Англию в поисках признания. Это были Eric Clapton,
Pete Townshend, Jeff Beck, Jimmy Page, Stevie Winwood, Peter Green, Jimi Hendrix.
Из них Клэптон, Бек и Пейдж в разное время входили в состав Yardbirds;
Тауншенд был в Who (естественно); Винвуд ранее играл в Spencer Davis
Group, после чего создал свою группу Traffic; а Грин, воспитанник
Джона Мейолла, успешно выступал с Fleetwood Mac.
Среди всех этих супергероев (многие из них составили ядро
будущих супергрупп) Jimi Hendrix был "третьим лишним". Он же был и самым
великим и изобретательным.
Хендрикс был волшебником. Это подтвердит вам каждый,
кто видел его в 1967 году. Он и внешне
напоминал волшебника-ифрита (арабского злого духа). Колдуя на сцене над своей
гитарой, он улыбался дикой, маниакальной улыбкой. Гитара была его любовницей.
Он занимался с ней секс-магией. Звуки, которые он извлекал из нее, стреляли,
низвергались, вздымались, плавали, скользили, жалобно скулили, гневно рычали,
заикались, пели и свистели. Хендрикс играл так, как никто никогда до него не
играл. Он брал безобразные звуки и делал их прекрасными. Он любил свою гитару.
Он "имел" ее прямо на сцене, а затем с отвращением швырял в сторону или крушил
о дощатый пол. Он ласкал ее, перебирал струны зубами. Он небрежно закидывал ее
за плечо и продолжал играть! Он был полновластным господином своей гитары. Он
был верховным жрецом на языческом ритуале. Он служил извращенную литургию, управляя
реакцией своей паствы, доводил ее до экстаза, успокаивал, произнося магические
заклинания, околдовывая нас своими чарами, выворачивал наружу наши эмоции, требуя
нашего полнейшего соучастия. Он доводил нас до оргазма святотатственного поклонения,
а затем приносил в жертву гитару — свой волшебный жезл, свой смысл жизни, свой
фаллос. Он поджигал ее и быстро покидал сцену под рев усилителей, подобный вою
терзаемых джиннов. А мы падали в кресла опустошенные, измученные, возбужденные,
восторженные.
Вне сцены Хендрикс терял всю свою магию: это был застенчивый,
неразговорчивый человек, который высказал все, что хотел, на сцене, через свою
музыку. Он тихо смеялся, прикрывая рот длинной, красивой
рукой и говорил (если вообще говорил) тоже так тихо, что невозможно было что-либо
понять.
Уже в 1967, глядя, как он воспламеняется, врезаясь в нас песней
'Wild Thing' (поп-песней, беспрецедентной по своей банальности, которую он ухитрился
превратить в сексуальный гимн) — уже тогда мы понимали, что гореть ему недолго
— слишком уж ярко пылал он, точнее сверкал короткими, ослепительными вспышками.
Когда Хендрикс играл, скажем, в театре Сэвил в Лондоне (где
Брайан Эпштейн летом 1967 устроил серию памятных воскресных концертов), послушать
и посмотреть его приходил весь рок-мир.
Супергерои признавали, что он — primus inter pares, первый
среди равных. На этих и подобных шоу в клубах для "богов-олимпийцев", вроде Speakeasy
или Bad O`Nails, Великие общались, беседовали и строили планы. А планы воплощались
в новые супергруппы.
Первой супергруппой были Cream (Cливки). Не очень скромное
название, но трое ее участников никогда не славились скромностью. Однако,
люди прощали им тщеславие, потому что все знали: нет более мощного барабанщика,
чем Ginger (Рыжий) Baker, более зажигательного гитариста, чем Eric Clapton (Хендрикса
тогда еще никто не знал), более изобретательного басиста, чем Jack Bruce (до
Брюса понятия "басист" и "изобретательность" были несовместимы!).
Все внушали им, что они самые виртуозные, и не их вина, что
они в это уверовали. Если они действительно лучшие, то почему бы им не объединиться
в команду? Трио — это само по себе уже необычно: без ритм-гитары, без клавишных.
Трио, ориентированное скорее на инструментальное, чем вокальное исполнение.
Так они и поступили. Объединившись в трио, они сделали смелый
шаг вперед и преуспели. В свои лучшие моменты Cream были великолепны, блистательны,
в худшие же — скучны своей самовлюбленностью и претенциозностью. Впоследствии
они сами признавали, что скверно они играли чаще, чем хорошо, заменяя импровизацию
соревнованием в чисто физической выносливости: кто сыграет дольше и громче. Они
стремились сломать стереотипы, в тисках которых находился рок. Их песни не имели
четко определенной длительности, они играли до тех пор, пока не начинали чуять,
что повторяются и пора заканчивать. Беда в том, что чутье подчас подводило их, и
они переигрывали. Не будем, впрочем, судить их излишне строго за недостаток самодисциплины:
не вина музыкантов, что толпа настолько возвеличила их, что они потеряли способность
к критической самооценке. Говорят, что Клэптону достаточно было повернуться на
сцене, чтобы публика вскочила с мест и устроила ему бурную овацию.
Поначалу идея супергруппы действовала возбуждающе. Плохо лишь,
что она, эта идея, будучи элитарной по сути, попахивала геноцидом. К счастью,
они одумались прежде, чем это могло зайти слишком далеко. Это была первая попытка
крупнейших эгоманьяков работать вместе, и завершилась она тем, чем и должна была
завершиться — распадом. Три таких мощных таланта, три разных личности, три эгоманьяка
не могли долго быть вместе. Бэйкер и Клэптон, правда, ничему не научились и составили
половину еще одной супергруппы — Blind Faith (Слепая Вера). Если название "Сливки" родилось
от чрезмерного самомнения, то вторая супергруппа была названа с иронической точностью.
К двум нашим супергероям в 1969 присоединились: вундеркинд
ранних 60-х Стиви Винвуд (ставший уже ветераном культового поклонения после успешных
выступлений с Traffic) и Rick Grech, стяжавший славу участием в превосходной,
но недооцененной группе Family. Попытка оказалась неудачной, и после одного-единственного
альбома (запомнившегося не столько музыкой, сколько "спорной" обложкой — едва
созревшая девочка демонстрировала свои юные груди, сжимая в руках бронзовый фаллический
символ), одного бесплатного концерта в Лондоне и двух-трех выступлений в Америке,
участники группы склонились перед неизбежным и бросили эту затею.
Международное братство супергероев нашло свое наилучшее воплощение
в супергруппе, созданной в 1968 году. Если верить сплетням, три друга были приятелями
Джони Митчелл. Все трое играли в разных командах, которые пользовались известностью,
но ребята задыхались в их тесных рамках. Тогда они решили соединиться. Дэвид
Кросби (David Crosby) сбежал из Byrds, Стивен Стиллз (Stephen Stills) все
еще цеплялся за разваливавшийся Buffalo Springfield (один из лучших составов
Лос-Анжелеса в период Сан-Францисского бума, сделавший две классические песни:
'For What It`s Worth' о столкновениях хиппи с полицией и 'Rock`n`Roll Woman'),
а Грэма Нэша (Graham Nash) угнетал бессмысленный, как он считал, поп-стиль
Hollies.
Втроем они записали
прекрасный софт-роковый альбом (soft — мягкий) 'CROSBY, STILLS
AND NASH' с острыми, но деликатными выпадами Кросби. Казалось,
появилась супергруппа, имеющая хорошие шансы выжить. Затем
они привлекли еще одного беглеца из Buffalo Springfield — Нила
Янга (Neil Young), который прибавил их музыке крутизны,
и отправились в турне по разным городам. Но беда в том, что
они по-прежнему оставались четырьмя музыкантами, сочинявшими
разные песни. Альбомы превращались в разношерстные компиляции,
и лишь изредка имели успех. А вскоре обострились личные разногласия,
антипатии, соперничество. В каком-то смысле, правда, Crosby,
Stills, Nash & Young никогда по-настоящему не распадались,
потому что никогда не являлись по-настоящему спаянной группой.
Шли годы, они собирались в различных комбинациях, давали
несколько концертов и опять разбегались. В общем, это была
такая же супергруппа, как и все остальные: никогда по-настоящему "супер",
никогда по-настоящему "группа".
Год кончился, а с ним и надежды
А настоящая группа, меж тем, продолжала процветать: непрерывно
меняясь, the Beatles не cдавали ведущих позиций. В течение всего десятилетия
они сами порождали эти перемены. Однако, в
середине 1967 одно изменение случилось помимо их воли. В августе умер Брайан
Эпштейн — их бессменный менеджер во все годы славы. Он умер в одиночестве
от сверхдозы снотворного. Битлы, которых он любил, лелеял и ревновал, находились
в это время в Уэльсе: они возлежали у ног своего духовного ментора Maharishi
Mahesh Yogi.
Битлз в последние годы не зависели от Брайана Эпштейна. А
его не могла утешить одна лишь мысль, что он — "пятый Битл". Занимаясь деловой
стороной, рутинными вопросами, он беспомощно наблюдал за тем, как на его глазах
они превращаются в сильные, независимые личности. Возможно, оно и к лучшему,
что он тогда умер, так как события последующих лет причинили бы ему невыносимые
страдания.
Смерть Эпштейна побудила Битлз принять решение, которое они,
видимо, откладывали при его жизни, боясь доставить ему боль. Они решили отныне
сами управлять своими делами.
На конверте "Сержанта Пеппера" были слова: "Обложка производства
MC Productions and The Apple". Они решили снять исключительно собственными силами
фильм для ТВ (два их предыдущих фильма — "A Hard Day`s Night" и "Help!" — как
и все, за что они брались, были лучше любого другого поп- или рок-фильма). Брайан
умер, и Пол взвалил на себя организаторские функции.
ТВ-фильм "Magical Mystery Tour" ("Волшебное таинственное путешествие")
был первым крупным продуктом фирмы Apple. Он был показан по ТВ на второй день
после Рождества и оказался первым крупным провалом Битлз. Пресса набросилась
на него с плохо скрываемым злорадством.
Второй авантюрой Apple стал магазин на Бейкер Стрит в Лондоне,
в котором продавались экзотические, магические, всех цветов радуги шелковые и
атласные наряды для изнеженных телес богатых молодых хиппи. Наружные стены высокого
здания были расписаны бригадой художников-хиппи во главе с супружеской четой
из Дании Simon'ом и Marijke, которые называли себя The Fool — Дурак. (Они уже
разукрасили гитары Клэптона и Хэндрикса и оформили обложку дебютного альбома
Incredible String Band — Невероятного Струнного Ансамбля.) В торговле тряпками
Битлз продержались около семи месяцев, после чего с отвращением прикрыли лавочку
и раздали товаров на 20 тысяч фунтов.
Но эти две неудачи не заставили их свернуть с идеалистического
курса. В паузах между поездками в Индию для изучения трансцедентальной медитации,
они выработали план организации корпорации Apple для помощи молодым художникам,
поэтам, писателям, дизайнерам, музыкантам, актерам, изобретателям, которым отказывали
обычные источники финансирования. Apple должна была также заниматься собственными
проектами Битлз.
Это начинание было абсолютно в духе тех идеалистических лет,
и неудивительно, что Битлз-таки его осуществили. В 60-е годы в Англии было возможно
все, что угодно. Оставалось лишь сожалеть о том, что Лондон ХХ века не совсем
смахивал на Флоренцию XV столетия, а Битлз, как меценаты, все же не могли сравниться
с де Медичи!
Проект Apple свидетельствовал о новом образе мышления рок-звезд
и о том, как они теперь оценивали себя и свое место в мире. Разумеется, Apple
был обречен на неудачу. Идея была грандиозной, но ни сами Битлз, ни их сотрудники
не имели понятия о том, чего они, собственно, хотят и как этого добиться.
Apple и ее социально-художественные замыслы были порождением
1967 года — года любви и прекрасных грез. Этот год принес много ценного, и кое-что
из этого уцелело, например, Pink Floyd. Другие, вроде Хэндрикса, внезапно расцвели
пышным цветом, но быстро увяли. А уже на следующий год наступил крах многих прекрасных
проектов, теорий, мечтаний.
Отец LSD Тимоти Лири спустя 10 лет (за это время его
арестовывали 14 раз в течение 5 лет; он сидел в Калифорнии за хранение 0,5 унции
марихуаны, удрал из тюрьмы, скрывался в Алжире и вернулся в Штаты, помилованный
под честное слово) на вопрос, что стало с теми цветами, что так пышно цвели в
то необыкновенное лето, ответил, что "сегодня банками управляют молодые длинноволосые
люди", и подытожил: "Цветы дали семена, и сейчас их миллионы, этих семян от цветов
60-х". Он мог бы добавить, что мы имеем на сегодняшний день огромное число жертв
LSD-мании 60-х.
Этот наивный, невероятно восхитительный, полный надежд, опьяняющий,
одурманивающий, поразительный год кончился тем, что Грэм Нэш объявил "цветочную
власть" мертвой, а Донован, типичнейшее дитя цветов и менестрель, обратился к
молодым людям с призывом "прекратить употребление наркотиков". Нэш был прав,
Донована никто не слушал.
Боб Дилан - песни, проникнутые истинной
поэзией
20 января 1968 года в Нью-Йоркском Карнеги Холл состоялся
мемориальный концерт памяти Woody Guthrie, умершего 4 октября 1967 года.
Гатри оказал огромное влияние на целое поколение исполнителей, которые свой политический
гнев, недовольство пороками американского общества, непримиримую ненависть к
ядерному оружию и холодной войне превратили в музыкальный крестовый поход. Аккомпанируя
себе на гитарах, они пели всюду, где собиралась передовая молодежь. Они пели
американские народные песни, песни Вуди Гатри 30-х годов. Впрочем, они все яснее
чувствовали, что обличения Гатри, его протесты против депрессии, нищеты и фашизма
устарели и не имеют прямой связи с их сегодняшней борьбой — против сегрегации
в южных штатах, против войны и распространения ядерного оружия, за гражданские
права. Им нужны были новые, свои песни, и новый, свой Вуди Гатри.
Но тот Вуди Гатри все же был их вдохновителем и учителем,
и в этот субботний вечер все они пришли в Карнеги. Они сидели на сцене и по очереди
вставали, чтобы отдать ему дань, спев одну из его песен. Там присутствовали почти
все крупные деятели так называемого "движения протеста" ранних 60-х: Pete
Seeger, Judy Collins, Arlo Guthrie (сын Вуди), Tom Paxton, Jack Elliott, Odetta.
И вот они все пели поочередно, а остальные аккомпанировали. Затем поднялся стройный,
худощавый молодой человек. Бородка и усы делали его похожим на раввина и совсем
не вязались с серым костюмом, голубой рубашкой, запонками, украшенными драгоценными
камнями, и с сапогами из замши. К нему присоединились два гитариста (один играл
на электробасе, второй на акустической гитаре, усиленной через пикап) и барабанщик.
Вместе они ринулись в знакомые всем песни Вуди 'Grand Coulee Dam', 'Mrs Roosevelt',
'Roll On Columbia'. Публика вскочила на ноги, крики и топот ног заглушали пение.
Bob Dylan вернулся! Он был жив-здоров, шрамы не обезобразили
его лицо. Он мог петь и играть, как раньше. Для некоторых
фанов его возвращение было сравнимо разве что с воскрешением Христа.
В какой-то степени это и было воскрешение, но, несмотря на
усилия иных самозванных "дилановедов", чудом здесь не пахло. Хотя верно и то,
что полтора года тому назад он был весьма близок к смерти. В июле 1968 Дилан
упал с мотоцикла у своего дома в Вудстоке и сломал шею. Увечье было тяжелым,
и поправлялся он медленно, вдалеке от неистового поклонения, окружавшего его
многие годы. Когда ему полегчало, он продлил свою ссылку в узком кругу старых
друзей, пересмотрел свои взгляды на все, в том числе и на музыку.
Но жизнь "в подполье" затянулась, в то время как все более
тревожные слухи о его смерти ширились среди тех, кто считал Robert'a Allen'a
Zimmerman'a мессией. Поправка: Мессией.
В истории рока Боб Дилан — третья великая фигура. По
славе и влиянию, он единственный, кого можно поставить рядом с Пресли и Битлз.
У него были те же музыкальные корни, несмотря на то, что в течение ряда лет он
намеренно отвергал их. И дорога к славе, и его цели, по крайней мере в начале
карьеры, были совсем другими.
Боб Дилан родился 24 мая 1941 года в городе Duluth,
штат Миннесота. Затем семья переехала на север Штатов, в Хиббинг. Здесь в конце
50-х он организовал в своей школе ансамбль и пел, удивительно ловко подражая
Литтл Ричарду. Но интерес к року уступил место фолку, музыке студенческих баров
и молодежного протеста. Он увлекся Вуди Гатри и стал мечтать о переезде в Мекку
фолк-певцов — в Нью-Йоркский Гринвич Вилледж, чтобы самому стать великим фолк-певцом.
В 1961 году мечта отчасти сбылась: он добрался до Нью-Йорка
и даже познакомился с Вуди Гатри. Он уже обращал на себя внимание внешним видом:
курчавые волосы (ранний вариант популярной впоследствии прически "афро"), кепи,
губная гармоника, закрепленная прямо на гитаре. Но более всего привлекала в нем
прямота исполнения. Он играл в резкой, необычной манере. Скрежещущий звук его
гармошки был зеркальным отражением его холодного, сердитого, скрипучего голоса.
Многим его исполнение казалось настолько атональным, что они вообще не считали
его музыку музыкой, однако другие (в конечном итоге, большинство) находили интересным
сочетание его голоса, текстов песен и музыки.
Он начинал со стандартного фолк-репертуара, состоявшего из
песен Гатри и традиционных баллад, но необычная их трактовка начала привлекать
к нему все больше поклонников. В "деревне" (Гринвич Вилледж) он вскоре стал своим
человеком. Известность его росла, и в 1962 Columbia (в Англии — CBS) заключила
с ним контракт. В том же году вышел его первый диск 'BOB DYLAN'. Он имел хорошую
прессу, но не привлек особого внимания, ибо мало чем отличался от обычных фолковых
альбомов.
Все изменилось с выходом альбома 'FREEWHEELIN`
BOB DYLAN' ("Свободный Боб Дилан"). На нем он уже выступил
как поэт, появления которого ждало аморфное "движение протеста".
Он дал им гимн — 'Blowing` In The Wind' ("Ответ Носит Ветер"),
он дал им песню протеста — 'Masters Of War' ("Хозяева Войны"),
он дал им описание ядерного кошмара — 'A Hard Rain`s A-Gonna
Fall' ("Скоро Выпадет Тяжелый Дождь"), он дал им образец
песенного журнализма — музыкальный репортаж о борьбе негров
в штате Миссисипи — 'Oxford Town', он дал им песни о любви:
'Girl Of The North Country' ("Девушка Из Северной Страны")
и 'Corrina Gorrina', песни о горькой любви — 'Don`t Think
Twice' ("Не Бери В Голову"), 'It`s All Right' ("Все В Порядке")
и песню, казавшуюся просто бредом сумасшедшего — 'I Shall
Be Free' ("Я Буду Свободным"). Альбом явился откровением
и во многих отношениях освобождением. Он изменил природу
популярной песни, сломал ее формат и структуру: отныне песня
могла быть сколь угодно длинной, сколь угодно туманной и
загадочной. Она могла быть стрелой Амура или колючим шипом
ненависти.
Чтобы показать значение и влияние Дилана, я мог бы привлечь
какого-нибудь рок-эрудита и составить целую книгу из хвалебных эпитетов в адрес
Дилана. Но я предпочитаю обратиться к представителю иного поколения, пишущему
для иного контингента читателей и происходящему из иной, враждебной к року, культурной
среды.
Бернард Левин — видный английский журналист, остроумный, проницательный
обозреватель газеты Times, любитель оперы, поклонник Вагнера. Он автор правдивой,
резкой книги о Британии 60-х годов "Годы маятника" (1972). Из 430 страниц он
посвятил популярной музыке всего 5, из них Битлз — без малого 2! Как видите,
он явно не относится к числу рок-фанов. Так вот, из тех 5 страниц, посвященных
поп-музыке, 2 отданы песне 'A Hard Rain`s A-Gonna Fall'. Об авторе которой Левин
пишет следующее: "...Боб Дилан пел как средневековый flagellant (член религиозной
секты самобичевателей), попрекающий людей тем, что они погрязли в грехе и навлекли
гнев Божий и виде смертоносной эпидемии чумы... Одна из наиболее известных его
песен ('Hard Rain') состояла из безошибочно узнаваемых и далеко не утешительных
апокалипсических видений... Песня проникнута истинной поэзией... Очень многие
музыканты и певцы, а также их аудитория — студенты, заполнявшие бары и маршировавшие
с требованиями запретить бомбу и освободить негров, — ясно понимали, что означают
эти апокалипсические видения в песнях Дилана".
Итак, Левин пишет об "истинной поэзии" Дилана. Поэзия! Музыку
Битлз уже анализировали в терминах классической музыки, а теперь вот тексты Дилана
назвали поэзией. Да, рок ушел далеко вперед по сравнению с ранними, "примитивными" годами.
Дилан двигал его все дальше и дальше. От пропагандистских
и документалистских заявлений (апогеем этой фазы был альбом 'THE TIMES THEY ARE
CHANGIN`' ("Времена, они меняются") с его страшным предостережением, обращенным
к родителям и к властям, в заглавной песне, с ироническим выпадом против поджигателей
войны в 'With God On Our Side' ("Бог На Нашей Стороне") и с тремя историями о
бесчеловечности и несправедливости — 'Ballad Of Hollis Brown' ("Баллада О Холлисе
Брауне"), 'Only A Pawn In Their Game' ("Всего Лишь Пешка В Их Игре") и 'The Lone
Some Death Of Hattie Carroll' ("Одинокая Смерть Хэтти Кэрролл"), он пришел к
более личностным и менее политическим заявлениям на альбоме 'ANOTHER SIDE OF
BOB DYLAN' ("Еще одна сторона Боба Дилана").
Он шел так быстро, что многие не поспевали за ним. Те, кто
видел в нем нового Вуди Гатри, — либералы и левые интеллектуалы, составлявшие
зрелый костяк движения протеста, — были озадачены и даже раздражены такими песнями,
как, например, 'Motopsycho Nightmare' — "Мотопсихозный Ночной Кошмар" (из 'ANOTHER
SIDE', где дала себя знать сюрреалистическая черта дарования Дилана, еще сильнее
проявившаяся в следующем альбоме 'BRINGING IT ALL BACK HOME' — "Объясню все,
вернувшись домой"), 'Subterranean Homesick Blues' — "Подпольный Ностальгический
Блюз", представлявший собой словоизвержение, пулеметную череду образов, предлагавший
десятки идей и заставлявший слушателя затаить дыхание. Его песни стали еще туманней,
еще загадочней.
Я думаю, никто из нас в ту пору не догадывался, что 'Mr Tambourine
Man' ("Человек С Тамбурином") — это песня про продавца наркотиков. Это не имело
значения — наше неведение не мешало нам наслаждаться ею. Мы уже привыкли к тому,
что тексты Дилана не совсем понятны и воспринимали их как часть звуковой мозаики
песен. Отдельно взятые, они ничего не значили, но расположенные в порядке, заданном
артистом, создавали определенный рисунок, цельную картину со всеми цветами и
оттенками звучания. В 1965 мы не могли, конечно, постигнуть смысл такой, скажем,
строчки: "А потом возьми и проведи меня сквозь дымовые кольца моего сознания,
чтобы я в них исчез" (пещеры, ветряные мельницы и даже гардеробы сознания стали
впоследствии штампами наркотической философии рок-песен). Но нас это ничуть не
беспокоило. Дилан оставался Диланом, и его песня пронзала нас как стрела. Мне
кажется, мы согласились бы с Робертом Шелтоном, критиком New York Times, если
бы прочли его комментарий к этой песне: "Интроспективная символическая вещь,
то входящая, то выходящая за пределы понимания слушателя, но в обоих случаях
передающая сильные эмоции".
'Tamburine Man' значителен еще в одном отношении: он знаменовал
собой встречу Дилана с роком. Группа с Западного Побережья Byrds дала роковую
трактовку этой песни. Успех был огромный. Я думаю, Дилан отметил для себя, в
каком направлении может пойти его музыка в будущем. Это был уже второй случай.
Первый был, когда он услышал, как Animals интерпретировали песню из его репертуара
'The House Of The Rising Sun'. "Тамбуринщик" в исполнении Byrds положил начало
стилю фолк-рок.
Итак, Дилан понял, что его песни могут исполняться
в стиле рок. К тому же, он
начинал испытывать давление обоих роковых корней. В 1965 он сделал длинный, горький,
мстительный, абсолютно великолепный рок-сингл 'Like A Rolling Stone' ("Как Перекати-поле").
Это был совершенно новый, роковый Дилан, ему аккомпанировали гитарист Mike Bloomfield,
органист Al Kooper и другие прославленные блюз-роковые музыканты. Сингл стал
большим хитом, а Дилан нашел новую аудиторию слушателей среди тех, кто раньше
отмахивался от его "чересчур умной музыки". Теперь Дилан делал рок — такой же,
как у Rolling Stones и Animals.
В июле 1965 Дилан появился на фолк-фестивале в Ньюпорте. Он
вышел на сцену с электрической гитарой в сопровождении группы Paul Butterfield
Blues Band. Ньюпорт — этот храм фолк-пуристов — был осквернен присутствием электрических
вандалов. Дилан посмел явиться с оружием, разрушавшим чистоту фолка, — с электрогитарой!
Ясное дело, публика встретила его враждебно. Чтобы потрафить ей, он спел несколько
песен под простую гитару. Спустя месяц он играл на теннисном стадионе Forest
Hills. В первом отделении выступал акустический Дилан, во втором — электрический.
Первая часть прошла с огромным успехом, во втором отделении публика равнодушно
молчала.
Прошел еще месяц, и Дилан решил попробовать снова. Теперь
он выступил в Карнеги Холл. И публика, наконец-то, приняла нового Дилана. Перевоплощение
Дилана из фолк-звезды в рок-суперзвезду свершилось.
Они сделали его своим рупором...
Он нес также тяжелое бремя, возложенное на него поклонниками.
Они сделали его своим рупором. Если ранее он уподоблялся Иоанну Крестителю (John
the Baptist), то теперь его превратили в Христа. В книге "Bob Dylan" (1972) Энтони
Скатудо цитирует Дилана, встревоженного поклонением фанов: "Они хотят, чтобы
я управлял их жизнями. Но это большая ответственность. У меня и своих забот хватает.
Чтобы руководить чьей-то жизнью, надо быть очень сильным человеком... Такое бремя
мне не под силу".
Тем, кому хотелось, чтобы Дилан "управлял их жизнями", каждое
его слово казалось насыщенным глубоким символизмом. Они не только требовали,
чтобы он расшифровал, что имеет в виду, но и сами его толковали. Они раскупали
его диски миллионами, а взамен требовали объяснений. Но чем больше к нему приставали,
тем загадочнее он отвечал. А чаще он предлагал людям видеть в его песнях то,
что они желают увидеть.
Дилан сделал два блестящих рок-альбома: 'HIGHWAY 61 REVISITED'
— "Снова шоссе 61" (с 'Like A Rolling Stone' и 'Desolation Row') в 1965 и 'BLONDE
ON BLONDE' — "Блондинка на блондинке" в 1966-м, где среди одинаково прекрасных
песен я выделяю жемчужины — 'Rainy Day Women No.12 & 35', 'I Want You' и
'Just Like A Woman'. А бесподобную 'Positively 4th Street' он выпустил также
как сингл.
А к нему все приставали с вопросами. Репортер: "Ты считаешь
себя в первую очередь певцом или поэтом?" Дилан: "О! Я считаю себя в первую очередь
развлекателем". Репортер: "Почему?" Дилан: "Я думаю, нам некогда сейчас вдаваться
в это".
В 1966 Дилан разбился на своем мотоцикле. А может, и не разбился
— на сей счет существуют разные версии и "теории". Во всяком случае, он исчез
на целых полтора года. Если он и вправду разбивался, то, по Фрейду, авария была
вызвана им подсознательно, чтоб на какой-то срок скинуть бремя со своих плеч.
Как бы там ни было, эти полтора года были нужны Дилану для
отдыха. Для того, чтобы прийти в себя. Чтобы спокойно, без давления контрактных
обязательств, поработать в тиши своего дома в Вудстоке. Чтобы порепетировать
со своим ансамблем the Band (бывшими Hawks — Ястребами).
В 1966 он вернулся и записал альбом 'JOHN WESLEY HARDING'.
Его голос смягчился, утратив резкость. То был грустный альбом, проникнутый настроением
поиска духовных истин. Впрочем, он подтвердил его величие и показал, что есть
еще порох в снарядах. Два года молчания не подорвали его творческих сил.
Через год произошла очередная крутая смена курса. И настроения.
Альбом 'NASHVILLE SKYLINE' ("Контуры Нэшвилла") состоял из жизнерадостной сельской
музыки. Веселый, легкий Дилан — еще одно открытие. Дилан — певец кантри! Он возвращался
к истокам народной музыки (между прочим, на этом пути он шел вслед за Byrds,
которые удивили всех, выпустив в 1968 кантри-альбом 'SWEETHEART OF THE RODEO'.
Тогда нам казалось, что они делают себе харакири. Кантри, по нашим понятиям,
пели только деревенщины, пожилые пьяницы в рабочих клубах, сентиментальные крунеры
и ирландцы!).
В 1970 году состоялся
еще один невероятный поворот, и он ушел от всякой категоризации, сделав альбом
'SELF PORTRAIT' ("Автопортрет") — причудливую смесь из своих и чужих песен. Даже
самые ревнивые его приверженцы были озадачены, сбитые с толку его постоянными
изменами. Поклонение Дилану пошло на убыль, да и сам он вошел в 70-е годы, подрастеряв
свой "огонь".
В течение всех 60-х он прокладывал собственную борозду. Он
вел свою музыку туда, куда хотел, ждал, пока мы нагоним его, ухватив за фалды,
и снова вырывался вперед.
Боб Дилан заново переписал грамматику рок-песни, подобно тому,
как Джеймс Джойс переписал правила романа. Он был единственным рок-сочинителем,
которого без всяких оговорок можно назвать поэтом. Он был величайшим, уникальным
талантом в роке. То, что Битлз совершили коллективно, он сделал один. Вот вам
и развлекатель!
Будучи настоящим музыкантом и настоящим поэтом, Дилан был
осторожен в самооценке и никогда не оценивал ни себя, ни свои произведения слишком
серьезно. Чего, к сожалению, нельзя было сказать о других. С 1968 года рок воспринимал
себя, да и к нему тоже относились излишне всерьез. Музыканты рассматривали свое
творчество, цели и намерения с такой важной глубокомысленностью, что не будь
это всего лишь жалким самообольщением, это было бы просто смешно.
Зарождение андеграунда
Заразительная веселость 1967, конечно, не могла длиться долго.
Идеализм того лета обернулся в 1968 насилием и злобой. Ширилась война во Вьетнаме,
росло и противостояние ей. В Америке и в Лондоне происходили кровавые беспорядки,
а в Париже они едва не вылились в настоящую революцию. Американская молодежь
пыталась повлиять на курс политики. Результат: окровавленные головы демонстрантов
— "подарок" полиции Чикаго, где проходил съезд демократической партии.
Впервые со времен рок-н-ролла произошли массовые столкновения
между молодежью и властями. Одни музыканты чувствовали потребность вести свое
поколение на баррикады, другие все еще старались охладить его пыл с помощью наркотиков.
Одни были революционерами, другие — "звездными детьми".
Это были дни Вудстока и расправы в Кентском университете,
хиппи и йиппи, "черных пантер", коммунаров и уклоняющихся от призыва в армию,
дни 'Give Peace A Chance' ("Дайте Миру Шанс") и 'Up Against The Wall Motherfuckers!'
("Становитесь К Стенке, Фак Вашу Мать!"), "черной власти" и International Times,
голландских Dutch Provos (левых экстремистов) и American Weathermen ("Американских
погодников" из песни Дилана 'Subterranean Homesick Blues': "Чтобы узнать, куда
дует ветер, не нужен погодник").
А ветер в конце 60-х дул холодный и пронизывающий. Это было
время бурных страстей и беспорядков, гнева и насилия, страха и безнадежности.
То, чего не удалось достичь с помощью любви, теперь пытались добиться с помощью
кулаков, бомб, винтовок и поджогов.
Это было время, когда молодежь ушла в подполье, загнанная
туда преследованиями за любимые стимуляторы, репрессиями полиции, арестами ее
лидеров, налетами на ее печать.
Музыка тоже ушла в подполье. В лондонских клубах так называемые
underground ("подпольные") команды играли музыку двух направлений. С одной стороны,
такие группы, как Pink Floyd, Tyrannosaurus Rex, Soft Mashine, исполняли
усложненную, психоделическую, экспериментальную музыку, тяготевшую к свободным
джазовым формам. С другой стороны, наблюдался новый взрыв интереса к блюзу —
во главе сего движения по-прежнему стоял Патриарх английского блюза Джон Мейолл
(John Mayall). Многие его ученики основали собственные ансамбли.
В 1967 году возникли интересные новые группы — Savoy Brown,
Chicken Shack, Fleetwood Mac, Jethro Tull (с одной из самых ярких фигур того
периода — безумным флейтистом Йаном Андерсоном). Андеграундные составы перетасовывались меж собой, обменивались
своими групи, играли джэмы и устраивали грандиозные бесплатные концерты на открытом
воздухе. Они продолжали исповедовать идеализм "альтернативного общества" образца
1967 года. Однако, коммерческого успеха они еще не имели. Как сказал Джон
Пил, британский диск-жокей, единственный энтузиаст "подполья": "Подполье
подобно женщине, которая беременна, но никак не может родить. Это очень печально".
Но еще печальнее то, что когда успех, наконец, пришел в 1969
— для Fleetwood Mac с инструментальным хитом 'Albatross' (#1) и песнями 'Man
Of The World', 'Oh Well' (обе #2), для Chicken Shack с песней 'I`d Rather Go
Blind' и для Jethro Tull с 'Living In The Past' и 'Sweet Dream', — те самые люди,
что так страстно желали этого раньше, теперь стали обвинять свои любимые группы
в том, что они "продались"!
Любопытна история психоделического андеграунда. В 1967 Pink
Floyd издали два сингла, ставших хитами: 'See Emily Play' и 'Arnold Layne'
(песня о трансвестите, выпущенная под смелой розовой (pink) обложкой!). Но коньюнктура грамзаписей менялась: если в начале 60-х коммерциализм
рока был сосредоточен на пластинках малого формата — синглах, то "Сержант Пеппер" положил
начало новому подходу — он продемонстрировал возможности альбома для реализации
крупномасштабных замыслов. Группы, скованные узкими рамками сингла, создавали
миниатюры. Альбом же позволял им писать широкие полотна. А двойной альбом — это
уже целая стенная роспись!
Новые группы не могли выразить все, что хотели, за 2 минуты.
Потому они отвергли формат сингла и сконцентрировали свою энергию на подготовке
альбомов. И их аудитория — более образованная, более требовательная, более чуткая,
чем раньше (фактически она уже была ближе к той аудитории, которая понимала и
поддерживала современный джаз), — приветствовала эти перемены. Альбомы Пинк Флойд
и им подобных стали раскупаться в громадных количествах. Такие диски Пинк Флойд,
как 'THE PIPER AT THE GATES OF DOWN' ('67), 'A SAUCERFUL OF SECRETS' ('68) и
двойной альбом 'UMMAGUMMA' ('69) показали новым группам, что широкого признания
можно достичь и через такой медиум, как LP. В 1969 году, например, на британскую
сцену ворвалась, без единого сингла, группа King Crimson — благодаря полному
слуховых фейерверков альбому 'IN THE COURT OF THE CRIMSON KING' ("При дворе Малинового
Короля"), который одним махом поставил их в число ведущих ансамблей.
Рок для умников? Или для развлечений?
LPs перестали быть сборниками из 12 песен, сваленных в кучу.
Теперь они имели "концепцию", сюжетную нить, передавали какое-то определенное
настроение, превратились в своего рода звуковые романы. Moody Blues, например,
издавали альбомы — философские трактаты. Они стали известны
в 1965, когда их песня 'Go Now!' заслуженно стала хитом. В общем, это был неплохой
поп-бэнд, несмотря на то, что им никак не удавалось повторить первый успех, несмотря
на текучку кадров (один из них, Denny Laine, искал счастья во многих составах,
пока, в итоге, не нашел надежного пристанища в команде Пола Маккартни Wings).
Приход новых, свежих сил, "откровения" acid (кислоты), приобретение меллотрона
(одного из многих новых инструментов семейства синтезаторов) поставили Moody
Blues в число самых успешных ансамблей тех лет.
Они не ведали границ. На первом их альбоме нового стиля 'DAYS
OF FUTURE PASSED' ("Дни прошедшего будущего" — подобные названия указывают на
псевдофилософию, которую они разрабатывали) широко применялась электроника, а
в записи участвовал Лондонский Симфонический Оркестр. Несмотря на гигантские
финансовые расходы и массу времени, затраченной на подготовку этого LP, он имел
большой успех и положил начало целой серии "звуковых евангелий". От альбома к
альбому их "евангелический рок" становился все более претенциозным, как
и сами названия — 'IN SEARCH OF A LOST CHORD' ("В поисках потерянного аккорда"),
'ON THERE SHOLD OF A DREAM', ("На пороге мечты"), 'TO OUR CHILDREN`S CHILDREN`S
CHILDREN' ("Детям детей наших детей").
Появление концептуальных альбомов и синтез рока с классической
музыкой, наряду с выдвижением рок-музыканта как "композитора" (вместо скромного "сочинителя
песен") принесло много любопытного. Например, группа Nice специализировалась
на обработке классики. Органист Keith Emerson играл в зажигательном, атакующем
стиле (данный эпитет приведен здесь не ради красного словца: он и вправду атаковал
свой несчастный инструмент, бросаясь на него с кнутом, нанося ему ножевые раны!).
Пуристы с негодованием наблюдали за тем, как он кромсает дорогую их сердцу классику
вроде 'Rondo A La Turque' — "Турецкое рондо" Моцарта, но молодая публика была
в восторге и поддерживала его варварские эксперименты и в Nice, и в следующей
его группе Emerson, Lake and Palmer. Широкую известность приобрел диск
этой новой группы — обработка "Картинок с выставки" Мусоргского (у них это называлось "Картинки
на выставке": 'PICTURES AT AN EXHIBITION' вместо 'Pictures From An Exhibition').
Бедный Мусоргский вынужден был довольствоваться ролью соавтора собственных фортепианных
пьес. К примеру, на обложке мы читали: 'The Old Castle' (Mussorgsky/Emerson),
'The Gnome' (Mussorgsky/Palmer) и т.д.! (Впрочем, мне думается, он должен был
бы сказать спасибо, что его хоть приняли в компанию, — потому что на той же обложке
о "Щелкунчике" ('Nutrocker' — вместо 'Nutcracker') cказано: "Автор Kim Fowley,
аранжировка Эмерсона, Лэйка и Палмера". А Чайковский, настоящий автор этой оскверненной
вещи, даже не упоминается!)
Опыты по слиянию рока с классикой, используя симфонические
оркестры, продолжили Deep Purple и Barclay James Harvest. Чаще
эти попытки оказывались вымученными и неудачными. Более успешными были эксперименты
по синтезу рока и джаза. Здесь пальма первенства принадлежит ансамблю Blood,
Sweat and Tears (Кровь, Пот и Слезы). Они тоже не страдали отсутствием претенциозности,
вообще характерной для тех лет. На конверте их второго, очень популярного, альбома
'BLOOD SWEAT AND TEARS' можно было прочесть: "Перерождение, обновление и возрождение.
Кровь, пот и слезы. Девять музыкантов — ярких и не похожих друг на друга. Их
богатые музыкальные гобелены поразят вас. Их смелая, возбуждающая музыка — это
сочетание элементов рока и джаза. Этот альбом принесет вам радость свежих впечатлений".
Что действительно поражало, так это наглая самореклама. И
тем не менее, на альбоме было несколько запоминающихся композиций, имевших огромный
успех в виде синглов: 'And When I Die', 'Spinning Wheel', 'You`ve Made Me So
Very Happy', не говоря уже об интерпретации 'Trois Gymnopedies' ("Трех Гимнопедий")
выдающегося французского композитора Эрика Сати (Erik Satie), умершего
в 1925 году. Новаторские идеи Сати, применявшего в своем творчестве элементы
джаза, революционизировали современную ему классическую музыку. Blood, Sweat & Tears
опередили других рок-музыкантов в признании Сати: он стал моден среди рок-братии
только в конце 70-х годов.
Из всех этих заигрываний с классикой, авангардом и джазом,
видно, что часть рокеров стала ориентироваться на более образованные, зрелые
по возрасту слои молодежи. А что же сталось с теми бедными кретинами — то есть,
с большинством из нас, кто продолжали смотреть на рок, как на развлечение?
Рынок рока начал дробиться. "Умный рок" Pink Floyd и иже с
ними оторвался далеко вперед от народных масс. Интроспективность музыки, высокомерная
самоуглубленность музыкантов (игравших, стоя на сцене спиной к залу, длиннейшие
соло ради собственного удовольствия) оставляли большую часть зрителей равнодушными.
Но несмотря на то, что в музыке доминировал интеллектуализм, не следует забывать,
что самыми популярными исполнителями в те годы (Господи, спаси нас!) являлись
Энгельберт Хампердинк (Engelbert Humperdinck) и Том Джонс (Tom Jones). Поп существовал
отдельно от андеграунда и продолжал процветать как ни в чем не бывало, благодаря
молодежным бэндам вроде Love Affair; Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich;
Bee Gees; Marmalade Amen Corner в Англии. В Америке уровень был повыше из-за
черных музыкантов, оказывавших освежающее воздействие на поп, взбодренных подьемом
борьбы негров за гражданские права. Все больше артистов заявляло: "Я черный и
горжусь этим". Уже никого не удивляло, что черные певцы занимают первые места
в хит-парадах. В 1967-69 вышли ставшие классическими песни таких исполнителей,
как Оtis Redding — 'Dock Of The Bay', Marvin Gaye — 'I Heard It Through The Grapevin'
и Sly and the Family Stone — 'Everyday People'.
Teeny-pop, Bubblegum - музыка для детей
В конце 60-х по обе стороны Атлантики был открыт новый, еще
неосвоенный и очень прибыльный рынок сбыта пластиночной продукции — дети среднего
и младшего возраста, teenyboppers и weenyboppers.
Дело в том, что Дон Киршнер — тот самый человек с "золотым
ухом" из далекой эпохи Брилл Билдинга — вместе с двумя ловкими продюсерами решил
попытаться "искусственно синтезировать" Битлз для детей. Они — Киршнер, Боб Рафелсон
и Берт Шнейдер — видели, какой огромный рынок охватили Битлз, но в то же время
видели и другое: большая аудитория детей среднего и младшего возраста оставалась
еще неохваченной. Сделать это можно было с помощью ТВ. А Киршнер был убежден,
что знает, какого рода музыка нужна детишкам. И вот эта троица сделала серию
ТВ-шоу о веселых, озорных, остроумных ребятах-обезьянках, взяв за образец два
битловских фильма Ричарда Лестера "A Hard Day`s Night" и "Help!".
Киршнер собрал своих сочинителей из Брилл Билдинга — Гоффина
и Кинга, Нила Седака, Кэрол Байер, Джеффа Бэрри и Нила Даймонда, прибавил к ним
новый тандем Томми Бойс и Бобби Харт, и засадил их всех за работу — писать хиты
на основе наиболее удачных добитловских структур с использованием всего того
нового, что дали Битлз. Далее были выбраны артисты - David Jones, Mickey
Dolenz (в детстве игравший роль циркачонка Микки Брэддока в ТВ-шоу), Peter Tork
и Mike Nesmith — откликнувшиеся на объявление в одной музыкальной газете. Вместе
с сотнями других они прошли прослушивание и были выбраны — потому что умели немного
петь, играть (как актеры) и имели подходящие внешние данные.
Группа и ее ТВ-шоу назывались the Monkees (Обезьянки). Каждое шоу Monkees рекламировало, по меньшей мере, две песни, и, ясное
дело, многие из них становились хитами: 'Last Train To Clarksville', 'I`m A Believer',
'A Little Bit Me', 'A Little Bit You' и др.
По какому принципу выбирались ребята на роль Манкис? Во-первых,
они должны были уметь "играть", т.е. кривляться и прыгать, как козлята, перед
камерами. Разумеется, умения играть на инструментах от них не требовалось — это
брали на себя студийные музыканты. Ну, а если они могли немножко бренчать на
гитаре или колотить в барабан — что ж, тем лучше. Для "трансатлантической связи" требовался
хотя бы один англичанин, и тут пригодился Дэвид Джонс (он, правда, был не из
Ливерпуля, а из Манчестера, но, во-первых, это совсем рядом, а во-вторых, нельзя
же хотеть сразу всего. И потом, разве Herman of the Hermits были не из Манчестера?
А они ведь являлись крупнейшими звездами тини-попа тех лет). Майк Несмит подходил
(как казалось создателям шоу) на роль язвительного, рассудительного Леннона-индивидуалиста.
Питер Торк взял на себя задачу воплощения образа Ринго — простоватого, некрасивого,
но обаятельного человека с сентиментальной улыбкой. Оставалось еще найти двойника
Джорджа Харрисона. Честно говоря, Харрисон никогда не был заметной личностью
— он, конечно, был симпатичен, но и только. Даже в фильмах он был наименее яркой
фигурой. И тогда Киршнер решил пожертвовать Харрисоном и создать нечто американское
— сплав миловидности и комичности, что-то вроде пародии на Маккартни.
Вот такими и были Манкис — продукт откровенно циничной операции
по искусственному созданию поп-группы. Но, что удивительнее всего, продукт этот
оказался не столь уж плох.
Через три недели Манкис заняли первое место в Англии с песней
'I`m A Believer'. Началась "манкимания" среди женщин от 8 до 12 лет. Всякому,
кто писал о них или встречался с ними, не было покоя от расспросов, телефонных
звонков и писем.
За Манкис последовал целый потоп подобной продукции, нацеленной
на детскую аудиторию. Сами Манкис оказались неглупыми ребятами, талантливыми
и весьма музыкальными, и очень скоро они начали тяготиться эксплуатацией. Марионетки
расправили мускулы и разорвали ниточки, за которые их дергали хозяева-манипуляторы.
И тогда Киршнер решил попробовать опять — ему не хотелось терять столь золотоносную
жилу. Он снова обратился к ТВ, снова полагаясь на свое "золотое ухо" и на Джеффа
Бэрри. Однако, на сей раз он не стал рисковать и взял все дело под свой полный
контроль — потому что теперь никакой группы у него не было: the Archies были
картонными фигурками. И они имели внушительный хит с 'Sugar Sugar'.
Так родилась Bubblegum Music (музыка-жвачка). То, что
иные ансамбли имели хиты, на которых вместо них играли другие, в сущности, не
являлось новостью. Еще в 1968 разразился шумный скандал, когда выяснилось, что
на хите #1 группы Love Affair 'Everlasting Love' ("Вечная любовь") за них играли
студийные музыканты. Хотя пели они сами, и весьма недурно!
Делалось это следующим образом: продюсер или сочинитель брал
песню, записывал ее с помощью студийных музыкантов и певцов и выпускал на рынок.
Если она пользовалась спросом, он сколачивал ансамбль под тем или иным именем
и отправлял его рекламировать песню. Если же песня проваливалась, он платил сдельные
студийным музыкантам и ничего не терял — во всяком случае, ему не надо было содержать
группу и оплачивать расходы, связанные с гастролями.
Так в конце 60-х — начале 70-х расплодилось невероятное количество "бабблгамных" ансамблей,
чья продукция была однообразна до тошноты. Да и сами ансамбли невозможно было
отличить друг от друга. Образцами бабблгама были 'Tie A Yellow Ribbon' группы
Down, 'Na Na Hey', 'Kiss Him', 'Goodbye' группы Steam, 'Chirpy Chirpy Cheep Cheep'
группы Middle of the Road (подходящее название — "Середина Дороги"), 'Love Grows
Where My', 'Rosemary Goes', 'My Baby Loves Lovin`', 'United We Stand' и другие
групп Edison Lighthouse, White Plains и Brotherhood of Man.
В сущности, весь бабблгам вышел из одного источника — из фирмы Buddah,
контролируемой Джерри Казенацем и Джеффом Кацем. Чистый бабблгам вертелся вокруг
телячьей любви и таких детских интересов, как конфеты, эскимо и прочей чухни
— помните эту жидкую тошниловку 'Yummy Yummy Yummy' группы Ohio Express? Такой
была "классика" бабблгама, опустошавшая карманы детишек, требовавших теперь своей
музыки в исполнении своих звезд. Эта тревожная тенденция еще больше усилилась
в 70-е годы.
Вудсток и Альтамонт - столкновение
между светом и тьмой
60-е же завершились столкновением между светом и тьмой. Светом
был Вудсток, где последним цветом цвело движение за мир и любовь. Племя
хиппи собралось на ферме Макса Ясгура, в центре штата Нью-Йорк, на три августовских
дня 1969 года. Фестиваль был задуман как коммерческое мероприятие, но полумиллионная
толпа сломала все организационные препоны, и фестиваль распахнул двери для всех
желающих — бесплатно.
На второй день отверзлись небеса и хлынул дождь, превратив
все вокруг в непролазную грязь. Но
царивший там мир не был нарушен, и "нация Вудстока" продолжала наслаждаться музыкой
Ten Years After, Sha Na Na, Santana, Richie Havens, John Sebastian, Joan Baez,
Arlo Guthrie, the Who, Country Joe MacDonald, Sly And The Family Stone, Canned
Heat, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash and Young, Jefferson Airplane,
Grateful Dead, the Band, Blood Sweat and Tears, Creedence Clearwater Revival,
the Incredible String Band, Johnny Winter, Paul Butterfield, Janis Joplin, Melanie,
Ravi Shankar, Mountain and Keef Hartley.
Это был прекрасный фестиваль, вошедший в анналы рока как апогей
молодежного трайбализма. Его организаторы потеряли много денег от концертов,
но нажили состояние на продаже альбомов и фильма о Вудстоке. Казалось, этот фестиваль
подтверждал реальность того, во что мы верили в 1967. Состоявшийся спустя 4 месяца
другой фестиваль навсегда похоронил эти иллюзии.
Оборотная сторона поздних 60-х достигла одной из своих кульминаций
3 июля 1969, когда, купаясь в своем личном бассейне, погиб Брайан Джонс.
Вряд ли когда-нибудь нам станут известны точные детали этого печального события.
Говоря сухим языком следственного протокола, Брайан Джонс умер "вследствие погружения
в воду... под влиянием наркотиков и алкоголя". Также в протоколе упоминалось
о "серьезной дисфункции печени вследствие ожирения сердца и приема наркотиков
и алкоголя".
Не стало одного Роллинг Стоуна. Правда, Брайан Джонс уже не
был им: в июне он ушел из группы, заявив о музыкальных разногласиях с другими
членами группы. Через четыре дня его место занял воспитанник Джона Мейолла Mick
Taylor.
Когда пришла весть о смерти Брайана, Stones готовились к объявленному
ими бесплатному концерту в Гайд Парке. Они решили не отменять его — они были
уверены, что Брайан хотел бы этого.
Брайан Джонс был жертвой рок-н-ролла. Когда он умер, ему было
всего 27 лет, но он был уже истощен до предела. Он был первым в той волне жертв
рокового образа жизни, что унесла некоторых выдающихся рок-музыкантов. Которых
10 лет спустя Ian Dury поминал в песне 'Sex And Drugs And Rock And Roll'.
Мик Джаггер "совершил богослужение" на концерте в честь Брайана
Джонса в Гайд Парке. Он был облачен в белую рясу и читал из Шелли: "Мир, мир!
Он умер, он не спит...", после чего выпустил из картонных коробок сотни белых
бабочек (точнее, тех, кто выжил в этом карцере). И все это снималось для ТВ.
Ему внимали 500000 зрителей. Они вели себя спокойно.
Cпустя несколько недель Stones начали свое первое за 2 года
большое турне по Штатам. Джаггеру, естественно, хотелось, чтобы это турне всем
надолго запомнилось. Для этого он делал на сцене все, особенно налегая на свой
садомазохистский имидж в таких песнях, как 'Midnight Rambler' ("Ночной бродяга")
и 'Sympathy For The Devil' ("Симпания дьяволу").
Турне началось с огромным успехом. Казалось, так будет и дальше.
Jerry Garcia из Grateful Dead подал им мысль организовать бесплатный прощальный
концерт — просто для того, чтоб отблагодарить своих фанов. Джаггер постановил:
быть по сему. Может, он вспомнил о тех 500 тысячах, что пришли в Гайд Парк, и
хотел повторить успех. А возможно, то был стихийный жест любезности в адрес поклонников,
многие из которых сетовали по поводу высоких цен на билеты.
Джаггер распорядился провести все подготовительные работы
за один месяц. Что было, разумеется, нереально. Они никак не могли подыскать
подходящего места для выступления, а когда нашли, обстоятельства заставили сменить
его всего за 2 дня до концерта. В страшной спешке они перебрались на мототрек
в местечке Альтамонт, в нескольких милях от Сан-Франциско. За 20 часов надо было
успеть собрать сцену, наладить звуковую систему, организовать удобства для громадной
толпы и позаботиться о мерах безопасности. С последней проблемой обстояло проще
всего: их заверили, что местная мотоциклетная банда Hell`s Angels ("Ангелы Ада")
— люди прямо-таки ручные, и охотно возьмутся следить за порядком в обмен на большое
количество алкоголя.
С самого начала эта затея была обречена на провал. Место оказалось
абсолютно неподходящим. Было холодно и неудобно, с задних рядов
сцена вообще не просматривалась. Дилеры торговали некачественной "кислотой",
которая гибельно действовала на тех, кто ее принимал. "Ангелы Ада" оказались
отнюдь не ручными: они потребляли свой "гонорар", напиваясь вусмерть, и занимались
рукоприкладством. Карлос Сантана, выступавший в первом отделении, вспоминал: "С
самого начала там были дурные вибрации. То и дело вспыхивали драки, потому что "Ангелы" говорили
с людьми на языке насилия. Все это началось так быстро, прямо на наших глазах...
Когда мы играли, я видел около сцены одного такого охранника — в руке у него
был нож, ему не терпелось пустить его в ход... Многие тогда получили по черепу,
многим вставили перо в бок".
Звездам тоже перепало. Marty Balin из Jefferson Airplane увидел,
что один "Ангел" избивает подростка, и в гневе бросился на помощь. Его жестоко
избили. Люди из "медицинской команды", некомпетентные и обдолбанные, едва успевали
выносить пострадавших из толпы. Многие надеялись, что появление Джаггера и Stones
охладит горячие головы. Но уже стемнело, а они все не выходили. Говорят, Джаггер
специально ждал, когда совсем стемнеет, чтобы усилить театральный эффект от явления
Stones.
"Рад с вами познакомиться. Надеюсь, вы угадали, кто я такой.
Завести вас в тупик — в этом суть моей игры", — так пел Джаггер в своей роли
Люцифера в песне "Симпатия Дьяволу". Многие в тот вечер не оценили сути его игры
и полагали, что роль Сатаны завела его слишком далеко. Одни утверждают, что это
усугубило "дурные вибрации". Большинство говорит, что он не сделал ничего, чтобы
остановить их.
Подробности того, что произошло дальше, отчего это произошло
и в какой последовательности — все это не вполне ясно. Известно только, что в
этот вечер "Ангелы Ада" убили молодого негра по имени Меридит Хантер. Его избили
дубинкой, истоптали ногами, искромсали ножом. Его убивали медленно и систематически.
Его убили люди, нанятые для охраны порядка.
Он умер не сразу. Его искромсанное тело начало трудный путь
через толпу к медицинской палатке, в которой, разумеется, не оказалось ничего,
что могло бы ему помочь. Меридит Хантер умер. Один доктор заявил: "В его смерти
повинны организаторы концерта. Они несут моральную ответственность".
Дэвид Кросби, тоже выступавший в тот вечер, сказал: "Нам
не нужны были "Ангелы"... Но главные виновники не "Ангелы", а те, кто устроил
из обычного концерта игру в звезду и его трип, т.е. Rolling Stones. Эти эгоманьяки
не понимают, что они натворили... У них преувеличенное самомнение. Они совершают
гротескный эготрип, это снобы, и я презираю их".
"Преувеличенное самомнение", "эготрип" — эти обвинения можно
было бросить вообще всему року. В прошлом исполнители порой умирали, но виноват
был в этом гибельный образ жизни, который они вели. Многим еще предстояло умереть
по этой причине. Но теперь смерть шагнула и в публику. Неужели рок породил монстра,
которого сам не может сдержать?
В 60-е годы рок из безобидной, легкомысленной музыки для танцев
превратился в высокое искусство, имеющее культурную ценность. И он зазнался.
Переоценил себя. Его исполнители были вознесены на вершину поп-Олимпа. Он выработал
стиль жизни, от которого секс и наркотики были неотделимы.
60-е годы начинались так славно. Они обещали так много. Рок
создал много хорошего, творчески ценного, забавного и веселого. А кончились 60-е
годы разочарованием, насилием и разрушением. Они кончились также нечестностью,
самообольщением и раздутым самомнением.
Беда в том, что слишком многие молодые люди полагали, что
эта музыка и все, что с нею связано, — это и есть жизнь. Они с восхищением говорили
о "рок-н-ролльной жизни" — тяжелой, стремительной, подстегиваемой наркотиками,
жадной до секса. Они мечтали умереть "рок-н-ролльной смертью" — преждевременно,
от сверхдозы наркотика и физического истощения. Они не понимали, что рок-музыка
— это еще не сама жизнь, а только ее придаток, развлечение, интермедия. 60-е
годы и рок подарили нам сладкую мечту. И то, и другое обернулось кошмаром.
Далее...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|